Reseña: La mula endiablada

Juventud steampunk

El futuro significa juventud. El teatro forma un portal donde el ayer y el mañana se juntan, en eso también confluyen las ideas de dos generaciones, aunque no quede grabado como un largometraje, se preserva la puesta en escena y el libreto.



Todos estos pensamientos surgieron al ver la obra »La mula endiablada» presentada el pasado sábado en el Teatro Num. Gonzalo Bourren, Daira Agustina Escalera y Mercedes Sevares son las jovencísimas promesas encargadas de dirigir, escribir y protagonizar esta historia. Una perfecta sincronía de tres para llevar a cabo un proyecto refrescante.

»Una fantasía surreal donde Mónica, German y Claudia comparten un viaje a Lomas de Zamora. Su propósito: grabar un episodio de misterio en la naturaleza. Una expedición constante que se verá atravesada por la soledad, la amistad y el trabajo.». Es la premisa de la obra musical de este trío juvenil.

Con recursos tecnológicos involucrados dentro de la puesta en escena, donde proyecciones, luces y efectos confluyen para darle más dinamismo y electricidad a la obra, La mula endiablada aporta ideas interesantes y que estimulan al ojo del espectador.

Fernanda Vilella es la encargada de la escena y con la ayuda de Franco Vega Valiente (luces), generan el impacto visual apropiado para el mensaje que los chicos quieren decir. Además de luces, proyecciones en vivo y efectos, la parte sonora a cargo de Gabriel Waisbein y la composición en escena de Augusto Alvarez, son la cobertura y la cereza del pastel de La Mula endiablada. El espectador estará en constante alerta y con las orejas paradas ante los sonidos de los artistas.

El trío de actores es expresivo y dinámico, ofrecen chistes y referencias que son sacadas de quicio pero que funcionan ante lo endiablado que es su mula.

La Mula endiablada es divertida, jovial y refrescante, una comedia steampunk creada por jóvenes pero no para jóvenes exclusivamente, el público hace acto inmersivo y disfruta por igual. Una muestra de que el teatro es algo más que texto. La mula endiablada estuvo disponible en el Teatro Num los sábados a las 18:30.

Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web.

Crítica: Toc Toc Toc: El sonido del mal

Toc toc: Buenas ideas, ejecución regular

El año pasado tuvimos grandes entregas en el género de terror, entre ellas rescato una: Barbarian. Este filme del joven director Zach Cregger no es lo que parece pero mientras menos sepamos la experiencia será mucho mejor. Su narrativa va por capas hasta darnos plot twists interesantes con dosis de comedia ácida. Se remite a Barbarian pues los productores de la misma son los encargados de Toc Toc (Cobweb), la reciente entrega de Lionsgate.



Samuel Bodin realiza su debut en la pantalla grande en Toc Toc, de este director francés se conoce poco pero se evidencia un uso de estilo tomado en referencias o inspiración, entre ellos Barbarian y una que capaz no esperábamos: La maldición (Ju-On), la saga de terror japonesa de los noventa; también los cuentos de Edgar Allan Poe.

La película está protagonizada por Lizzy Caplan, Woody Norman, Cleopatra Coleman y Antony Starr. De la trama solo se puede decir que cuenta la historia de un solitario niño de 10 años que vive en una tétrica casa con unos padres controladores y misteriosos. El protagonista comenzará a escuchar sonidos (un toc toc) que viene de la pared pero estos se volverán voces y luego algo aterrador.

No se puede revelar mucho sobre Toc Toc pero el mayor error fue su poster oficial, este spoilea el giro de trama más importante. Pudo haber sido un autosabotaje pero como se mencionó en Barbarian, es mejor ver el filme sin saber mucho.

Toc Toc es tensa y deprimente, la atmósfera es lúgubre y la banda sonora igual. Su duración es corta (82 minutos), lo cual permite disfrutarla sin que nos cause tedio, aunque el final es decepcionante y quedan muchas respuestas en el aire (capaz se esperan secuelas), se siente inconclusa.

Las referencias a Ju-On son geniales y esto suma a los fanáticos del terror. Anthony Starr hace un papel estupendo, muestra esa dualidad que hace en The Boys pero dentro de un papel paterno, causa incomodidad y nerviosismo.Woody Norman a sus cortos 14 años se muestra con talento y un gran porvenir luego de llevar el peso de un protagónico.

Toc Toc cumple su función, no se le puede exigir nada más y hay que conformarnos con eso.

Calificación: 6/10

Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web.

Reseña: Presentimiento

Hay que hacer caso a nuestra intuición

Los traumas del pasado emergen en momentos de angustia; cuando se expone el cuerpo al peligro y ante la hostilidad de la naturaleza. El tiempo se desdibuja y todo parece repetirse, es un ciclo al que estos personajes se ven enfrentados, ¿Harán caso a ese presentimiento?



»Dos hombres desde hace un tiempo indefinido se encuentran varados en un
refugio de una montaña nevada. Uno de ellos está preocupado por un
presentimiento, el otro se conforma con sentirse atado al destino» Es la breve sinopsis de la obra de Miguel Àngel Diani presentada en el Complejo Itaca.

El dúo de actores veteranos Omar Lopardo y Alfredo Noberasco protagonizan este drama psicológico compuesto de un solo acto. Uno es la remanencia y otro la resignación. Tanto Lopardo como Noberasco entienden a sus personajes y el vortex en que se encuentran, conjugan una química en escena pues ambos poseen una relación simbiótica soportada por un mal presagio y la paralización del tiempo.


Carlos DI Pasqueo es el encargado de la escenografía y el vestuario. El artista compone la madera y el abandono de un refugio patagónico donde nunca ha pasado la tecnología, también las desgastadas ropas de los personajes.

Marcelo Mangone sabe cómo llevar este drama sin hacerlo denso, para ello se apoya en la comedia del libreto de Diani, aun así consigue conservar la tensión y la extrañeza; esto es difícil pues los personajes no tienen grandes cambios, lo que vimos pudo haber pasado en una hora o en días, se nota un buen manejo del tiempo. El director sabe leer las capas de estos personajes perdidos no tanto en una nevada patagónica, sino en sus recuerdos.

El presentimiento es una tragicomedia de distintos tonos. Una retahíla de sucesos que llevarán al mismo punto de partida. La razón por la cual hay que hacerle caso a nuestra intuición.

Disponible los jueves a las 21 horas en el Complejo Itaca.

Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web.

Crítica: Háblame

El terror y la adolescencia

Si una película lleva el sello de A24 se vuelve un sello de venta, sobre todo en terror, siendo esta distribuidora la responsable de traernos películas que refrescan el tan gastado género, con jóvenes directores y nuevas ideas, un abanico de nuevas posibilidades de explorar el horror.



Los gemelos australianos Danny y Michael Philippou son los creadores del canal de Youtube RackaRacka, este posee un total de 6.7 millones de suscriptores y se encarga de recrear batallas, peleas, escenas y escenarios que fusionan personajes de la cultura pop. El ingenio de los hermanos es único y esto les llevó a dirigir su primer filme titulado ‘Hablame’ (Talk to Me, 2023). Se logró la hazaña mediante donaciones y las regalías que ofrece Youtube, sin experiencia en cine realizaron una de las películas de terror más interesantes del año.

Escrita por Danny Philippou y Bill Hinzman a partir de un concepto de Daley Pearson, la película está protagonizada por Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji y Miranda Otto.
La película se desarrolla en una comunidad sin nombre en Australia donde los jóvenes pasan su tiempo en fiestas, drogas y redes sociales.

Una chica llamada Mia enfrenta una depresión silenciosa y se refugia en sus amigos que considera su verdadera familia. En Tiktok se hace viral un challenge que consiste en tocar una mano de madera y decir ‘Hablame’, la persona que lo haga verá un espíritu en particular, si esta la deja entrar tendrá 90 segundos para hacer contacto y dejarla salir. La curiosidad de Mia la llevará a aceptar el desafío mientras todos la filman, sin esperar que esto sea un peligroso portal al más allá.

Los hermanos Phillppou saben cómo manejar la tensión y mantenerla en los 90 minutos de metraje. Esto es acompañado a su trama que si bien es cliché es más interesante de lo que aparenta, esconde alegorías sobre la depresión, las drogas y el manejo obsesivo de las redes sociales, todo esto en un ambiente juvenil e irresponsable.

Las actuaciones están excelentes ya que convence el terror que enfrentan los personajes, conmueve el trasfondo personal de los mismos y asusta el momento de posesión. Gracias a un buen maquillaje y efectos especiales, las escenas de máximo terror logran asustar sin la necesidad de jumpscares obvios.

El diseño y mezcla de sonido es inmersivo y terrorífico, sabe cómo helar los huesos desde la primera escena, esta es la muestra de lo que será la película. La trama es directa y no se toma el tiempo de explicarnos de dónde viene el mal o no hay un personaje que te diga toda la información que necesitas, va directo al grano y se agradece.

Háblame no destaca entre las mejores películas de los últimos años, pero es un resultado favorable para unos directores que nunca han hecho cine. Es una muestra de que con talento, recursos adecuados e ingenio se puede lograr un buen producto sin la necesidad de recurrir a un remake o reboot.

Disponible en salas argentinas desde el 10 de agosto.

Escribiò Sebastián Arismendi para La Butaca Web

Reseña: Rescatate

Todos los sábados a las 21hs Rescatate se adueña del escenario de NOAVESTRUZ.

Suenan los gritos, las balas, el vidrio roto, las amenazas. Tres jóvenes del Bajo Flores deciden robar un RapiPago para transformar la realidad en la que viven. La televisión, la cumbia, el espectáculo, la madre que llora, la policía, el negocio y los millones que van y vienen. Final inesperado, ¿quién es víctima y quién victimario?


El texto de Gustavo Bouzas es una sátira. En clave de humor se aborda la hipermediatización contemporánea, la violencia, el complot. Personajes caricaturizados que se burlan de los estereotipos sociales y culturales impuestos. Rescatate apunta y pregunta sobre el hoy: ¿cómo se construye realidad?
Una puesta dividida en tres espacios y tiempos distintos que confluyen en un todo donde el caos y la traición: el canal de televisión que entrevista a la madre desesperada y decide qué (no)contar, los preparativos del crimen y su consumación, la cotidianeidad del RapiPago. Los cambios de luces (Fernando Acosta) dinamizan este pasaje de espacios y tiempos y mantienen al público atento al avance de la obra.
Sofía Anka, Rodri Barrios (actor y director), Soledad Correa, Tamara Paganini, Federico Paulucci, Gabriel Ulla y Joaquin Zaiat son los integrantes del elenco. Sus cuerpos y voces están puestos al servicio del estereotipo que cada quien encarna. El humor los atraviesa sin dejar de sostener y construir el ambiente violento y asfixiante en el que viven. El público ríe y calla, acompaña.

“Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan./ En la ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó./ Cargo con un linaje acumulativo, de mishiadura/ y un alma que supura veneno de otra generación”, suena sobre el final “La violencia” de Agarrate Catalina. Rescatate, una obra que ríe y llora, tira el pase a la platea, agita y pregunta. Dónde la verdad y a qué costo.

“Rescatate”- NOAVESTRUZ ESPACIO DE CULTURA (Humboldt 1857)- Sábado – 21:00 hs

Escribió: Micaela Steinbach

Reseña: Vassa

Cría cuervos

»Crìa cuervos y te sacarán los ojos», así dice el refràn que se refiere a los hijos ingratos, estos que rompen la orden natural de agradecer y respetar a sus padres, pero si un cuervo es el que cría, ¿Qué se espera de su descendencia?



Madre solo hay una pero con Vassa, no dan ganas de tener a una progenitora. Es una mujer bestial, dominante, colérica y manipuladora. »Quiero que dependan de mí toda la vida», así menciona el personaje interpretado por Tortonesse durante la mitad de esta comedia trágica bien criolla. Con los refranes ya mencionados se puede armar un esquema de lo que es Vassa.

Escrita por Maxim Gorkin en 1910 y representada de vuelta en 1935, Vassa es un retrato pre y post revolución soviètica, pero en vez de mostrarnos a los bolcheviques, nos muestra a la burguesía luchando entre sí por las pocas riquezas que quedan. Una familia destrozada desde sus cimientos no solo por el contexto sociopolítico, sino por su estructura y relaciones. Una batalla campal de una madre contra sus hijos. Si trasladamos este contexto a una Argentina 2001 tenemos la adaptación de Felicitas Kamien, Walter Jakob y Agustin Mendilaharzu.

Humberto Tortonesse nació para interpretar a Vassa. El legendario actor del parakultural es un tsunami dentro del teatro, su sola presencia impacta ya que de por sí su personaje es explosivo. Está sostenido por el elenco de estrellas argentinas Horacio Marassi, Anabella Bacigalupo, Javier Pedersoli, Mariano Sayavedra, Andrea Nussembaum, Darío Levy, Viviana Vázquez, Rita Gonzalez y Diego Báez. El reparto es el pelotòn de batalla que irá contra Vassa, son las estructuras sociales para comprender el trasfondo.

Vassa no es Vassa sin el gran talento técnico que permitió toda la puesta en escena. Desde la milimétrica escenografía de Cecilia Zuvialde la cual sabe cómo recrear una casa de familia de clase media alta de zona norte, dándole aportes de set de TV. El diseño y banda sonora de Carmen Baliero le da los tintes thriller junto a la iluminación de Agnese Lozupone: Terror para esta comedia negra. Los vestidos que Magda Banach confecciona para Tortonesse desde los tapados, bufandas y tacones, saben como ponerle la piel a la obra.

Vassa es una obra producida y dirigida por mujeres pero que no habla sobre una mujer políticamente correcta, más bien nos muestra un monstruo de personaje, salida totalmente de sus cabales y determinada a depredar a quien se cruce, sin importar si estos son sus hijos.

Vassa no es solo una familia, es el reflejo de la decadencia de una sociedad ante las crisis económicas y la pérdida de valores. Una muestra radical de grotesco rioplatense que más allá de hacernos reír de incomodidad, perturba y nos hará agradecer no haber sido criados por una madre cuervo.

¡Bravo Vassa!

Disponible los martes a las 20:30 en el Teatro Metropolitan.

Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web.

Análisis: Gylt para PS4

El subgénero del terror mezclado con la aventura gráfica no es nuevo. Pero si algo despertó mi atención cuando abrí el juego Gylt para probarlo, fue la personalidad que irradiaba. Acompáñenme para ver que tal es el port del juego de Tequila Works para las consolas (fue testeado en una PS4).



Por si no saben de qué va la historia, controlamos a Sally, quien se resiste a aceptar que su prima de la misma edad está desaparecida. Tras sufrir un caso de bullyng por los típicos idiotas de pueblo, se topa de frente de nuevo en las inmediaciones del colegio, donde al parecer, siempre estuvo escondida Emily. Pero algo raro también sucede en el lugar.

Siendo una mezcla del primer Silent Hill y la serie Stranger Things, Gylt es de esos juegos ideales para los novatos, recomendable para los fanáticos, y “dale una oportunidad” para los gamers más exigentes. Y esto lo digo por la mezcla de géneros y de cosas ya vistas, pero que, al mismo tiempo, no se tornan repetitivas o meras copias de otros videojuegos.



Esto se logra con una narrativa atrapante, pero en especial, con su gameplay. Aquellos que ya son veteranos en estos géneros quizás lo sientan un poco simplón, pero las nuevas generaciones, o los que buscan un videojuego que no sea un quebradero de cabezas, encontrarán en Gylt una experiencia amena, donde tanto los combates como los puzles, son bastante intuitivos, pero, sobre todo, funcionales con la historia. Ninguno de ellos se siente sacados de la galera solo para complicar las cosas, algo que al menos yo, agradezco.

En cuanto al apartado gráfico, hay que tener en cuenta que no estamos ante un estudio Triple A, y que estamos ante un port de un juego que ya tiene sus años; así que, si bien el estilo medio cartoon le sienta bien a la historia, tampoco estamos ante una experiencia visual que recordaremos por mucho tiempo.



En conclusión, Gylt es una experiencia amena para todos los públicos, en especial, para aquellos que no son demasiados exigentes. Manejando muy bien los tintes de terror con su gameplay, estamos ante un port más que satisfactorio. Algo que en los tiempos que corren no se ve muy seguido.





Calificación: 7/10

Reseña: Galletitas de animalitos



Un hombre errante camina sin que nada le importe, salvo morir de sed. Toca la puerta de la primera casa que encuentra, una mujer lo invita a pasar. El hombre no sabe que allí dentro ella convive con animales. La casa es una especie de zoológico, una trinchera. Entre esas paredes se desarrolla un mundo alternativo opuesto al ahogo del afuera, otra forma de vida en contacto con la naturaleza, los animales y el deseo. Después de su entrada a la casa, la vida del hombre tomará otro color y no volverá a ser como antes.



“Galletitas de animalitos” es una puesta donde los elementos visuales, actorales y sonoros conviven en armonía. Un texto que se dirige al público, la narración de una historia que por momentos se hace presente en escena y va del humor al drama, de lo terrenal a lo onírico.

Jose Maria Barrios Hermosa (el hombre) habla desde las entrañas. En él habitan la ternura y la ira, el impulso irracional y la calma. Similar a lo que ocurre con Florencia Fiori (la dueña del zoo) quien encarna lo siniestro a la vez que lo hogareño y acogedor. Daniel Cukierblat, Ariel Dabbah, Mara González son los animales y cada uno juega un animal distinto con un tono muscular y una forma particular del habla. Todo el elenco sostiene con química y dinámica el relato de este hombre a quien pedir un vaso de agua, le cambió la vida.

Es interesante la austeridad de elementos escenográficos. Cubos y bastidores de tela translúcida forman el todo. Detrás de eso que se percibe y no se ve pasan los sueños, lo imaginado, el goce, el horror, lo rechazado y lo atractivo. La iluminación y el sonido también construyen el adentro y el afuera, lo que pertenece al mundo del recuerdo y de lo vívido. Mención especial al maquillaje y al vestuario que ayudan a la construcción de estos animales-humanos y a los movimientos que estas corporalidades exigen.

Una obra que aborda, desde lo anecdótico, temáticas presentes en la actualidad. En el relato están el hartazgo hacia un mundo de relaciones rotas, la posibilidad de algo nuevo, la reconexión con la naturaleza y la esperanza del amor.


Ficha:
Autoría y dirección: Martina Nikolle Córdoba Ansardi// Intérpretes: Jose Maria Barrios Hermosa, Daniel Cukierblat, Ariel Dabbah, Florencia Fiori, Mara González// Vestuario: Belén Gómez García, Priscila Raniolo// Maquillaje: Andrés Esteban Ceriani// Diseño de escenografía: Belén Gómez García, Priscila Raniolo// Realización de escenografía: Belén Gómez García, Priscila Raniolo// Asistencia De Producción: Matheus Gomes// Asistencia de dirección: Eloy Rossen//

“Galletitas de animalitos”- Teatro Azul (Av. Corrientes 5965)- Viernes 20:30hs.

Escribió: Micaela Steinbach

Vuelve «Puto y Orquesta» al ND Ateneo

CARLOS CASELLA cantante y actor vuelve por tercera vez al ND con su espectáculo PUTO & ORQUESTA – Éxito total!!

CARLOS CASELLA cantante y actor de las artes escénicas presenta su espectáculo «PUTO Y ORQUESTA » sobre el amor y la masculinidad.


Este concierto de canciones icónicas de todos los géneros, renueva y actualiza su repertorio donde su mirada sobre el amor y la masculinidad es el hilo conductor. Haciendo uso de su característico sello artístico performático navega por clásicos universales y nuevas canciones compuestas especialmente para este evento donde su voz, su cuerpo y su imaginario lo resignifican todo de una manera sofisticada e irreverente.

Las entradas para «Puto y orquesta» se puede. Adquirir a través de plateanet.

Reseña: Estropicio

Pasiones peligrosas

Henrik Ibsen fue el dramaturgo noruego que revolucionó la manera de ver el teatro a finales del siglo XIX en Europa. El hablar de affairs, violencia, obsesiones, estafas y divorcios; es decir: temas reales, puso a Ibsen en la lupa pero también en la polémica. El abordar el lado oscuro de las relaciones humanas con un grado de realismo sincero, dio paso a un teatro menos idílico y más centrado.



Hedda Gabler fue estrenada en 1891 con cierto pudor, el solo hecho de representar a una mujer obsesionada, desequilibrada y manipuladora ya movía la opinión pública. El personaje de Hedda recuerda a los momentos finales de Anna Karenina, la diferencia es que Ibsen le da un toque más radical. Patricia Suárez entiende la idea del dramaturgo noruego y la adapta en El Estropicio.

»Hedda, hija del difunto Capitán Gabler, acaba de contraer matrimonio con un hombre a quien no ama: Jorge Tesman. Luego de una luna de miel poco romántica, Tesman pugnará por una cátedra junto a Lovborg -antiguo amante de Hedda-. Ella, con absoluta frialdad, aprovecha la fragilidad de Lovborg para provocarlo y luego rechazarlo. Esto será tan solo el inicio del derrumbamiento de sí misma». Es la sinopsis de la obra de Suárez la cual es dirigida por Mariano Dossena.

Federico Dopico, Marcos Horrisberger y Lucia Tapiola son los protagonistas de esta tragedia de pasiones desbordadas. El trío de jóvenes actores interpreta un triángulo amoroso de aristas afiladas y venenosas. Lucía Tapiola sabe cómo interpretar a Hedda dándole matices para poder entender su desequilibrio mental, pero a su vez nos entrega una interpretación hilarante con sus momentos de humor ácido que alivian la densidad de la trama. Es un deleite verla actuar.

La puesta en escena de Nicolás Nanni conforma una paleta de negros, oscuros que le dan un aspecto lugubre y deprimente. Un círculo de rosas marchitas y cadenas colgando del escenario. Una muestra del deterioro del amor y el abismo de la mente. La música original de Rony Kaselman es de efecto thriller, estamos envueltos en sus notas trémulas y misteriosas. Es un suspenso sonoro ideal para noches de espanto.

El estropicio es una adaptación libre de Hedda Hegler que le rinde homenaje a Ibsen. Un drama que se puede trasladar al presente pues el amor puede llevarnos a cometer locuras, pero la locura puede distorsionar al amor.

Disponible los viernes a las 20:30 en el Mètodo Kairòs.

Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web.