Crítica: Atrapados en lo profundo

Ya hay varias pelis donde atacan los tiburones y otras dónde los aviones se estrellan, pero a nadie se le había ocurrido combinar las dos hasta ahora.
¿Cómo será esta mezcla de “tiburón” con “viven” bajo el agua? Lo veremos más abajo.



La historia:
Ava, interpretada por Sophie McIntosh, es la hija del gobernador de California y se dispone a emprender un viaje al caribe con su novio y un amigo, y por supuesto su guardaespaldas Brandon, interpretado por Colm Meaney. Según ella les explica a sus amigos es un pedido de su padre aunque poco tiempo después descubrimos que fue ella la de la idea por no sentirse segura.
Ya en el vuelo conocemos a los demás personajes que viajan en el avión, como por ejemplo una pequeña niña, Rosa,  que viaja con sus abuelos (aunque no se dejen engañar por el nombre es rubia de ojos celestes), también conocemos a los tripulantes y sus opiniones de los demás pasajeros, especialmente a Danilo, un joven sobrecargo que no parece apurado en casarse con su pareja.


Pero esto es una película catástrofe por lo que todo este clima de familia y camaradería no puede durar mucho, por lo que unas aves impactan en una de las turbinas del avión y los restos del fuselaje impactan con la cabina abriendo un gran agujero en la aeronave, haciendo que impacte en el medio del mar.
Casi todos los pasajeros mueren salvo, casualmente, los que nos tomamos el tiempo de conocer que se encuentran en la parte trasera del avión en una precaria burbuja de aire. ¿Podrán sobrevivir a todos estos problemas, sumado a los tiburones que los acechan en las profundidades? Habrá que ver el film para descubrirlo. 

¿Qué me gustó?
Los personajes, está peli se da un buen momento para conocerlos y que realmente te interese si viven mueren, incluso se les da un arco a cada uno que logran ir cerrando, claro que a veces a pesar de la lógica que la misma película propone.

¿Qué no me gustó?
Hay situaciones que sólo tienen lógica y se justifican porque el director quiso o para establecer un punto, especialmente con lo que tiene que ver con el liderazgo de la protagonista, que sólo se da porque lo necesita el personaje para completar su historia.

¿Aporta algo nuevo al género?
No, es bastante de manual en cuanto a películas catástrofe, pero lo hace muy bien y tomándose el tiempo necesario. Realmente logramos conocer a cada personaje para que tengamos interés por ellos, no son caricaturas bidimensionales cuyo único propósito es servir a la trama como sucede en otras películas similares.

¿A quién recomiendo ir a ver esta peli?
A los amantes de este género, van a encontrar una peli bien contada y bastantes problemas y tragedias que se van sucediendo, aunque algunas algo previsibles.
Vale decir que no aporta demasiado a los que les gusta consumir irónicamente este tipo de pelis, algún que otro chiste puede aparecer pero no se destaca en esto el film.

Calificación: 6/10
Estreno: Jueves 7 de marzo en cines

Para otras opiniones sobre cine y algún que otro cuentito seguirme en Instagram @cronicadeunavidacualquiera.

Crítica: Imaginario, juguete diabólico

Por Santiago Merlini

Si observamos el póster de Imaginary recibiremos una pista sobre a qué se va a asemejar: “De los productores de Five Nights at Freddys y de M3gan”.
Una historia de una niña y un juguete (Megan). Un oso de peluche con poderes sobrenaturales (Five Nights at Freddys). Esto es Imaginary de Jeff Wadlow, una película de terror que combina algunas fórmulas ya utilizadas por su casa productora, Blumhouse.



Wadlow vuelve a incursionar en el subgénero que más conoce, el terror sobrenatural, para traernos la historia de Jessica (DeWanda Wise), una joven y exitosa dibujante que vuelve a su casa de la infancia acompañada por su nueva pareja Max (Tom Payne) y las dos hijas de él: Taylor de 15 años y Alice de 8 años. La última y más pequeña de las hermanas encontrará en el sótano de la casa a Chauncey, un oso de peluche que anteriormente pertenecía a Jessica. Rápidamente la niña desarrolla un apego total con Chauncey y descubriremos que el oso de peluche es más que un simple juguete para niños.

Moviéndose dentro de un mundo interesante como es el de los amigos imaginarios, la película logra generar buenos momentos de tensión ayudándose de la buena dirección de Wadlow y de un monstruo poco común como es un osito de peluche. El guión correcto aunque repetitivo en algunas cuestiones cae en varios clichés y lugares comunes del género en los últimos años.

Para fans del terror tenemos que remarcar la participación de Betty Buckley en la película, como la anciana que vive en la casa de al lado de la familia. La veterana actriz que conocemos por su papel de psicóloga en Fragmentado (2016) o por su histórico rol como la profesora de educación física de Carrie, en el film del mismo nombre dirigido por Brian de Palma en 1976.


Al ver Imaginary se van a encontrar con una película que construye algunos buenos sustos y algunas buenas reflexiones acerca de las amistades y la familia. También algo que comparte con M3gan es el contar su historia desde una perspectiva femenina y en este caso agregando una mirada generacional, ya que tenemos mujeres de diferentes generaciones enfrentadas a este mal que nace de la imaginación.

Un concepto interesante para destacar de la historia y para prestar atención es como el mal y la respuesta a ese mal nacen del mismo lugar: la imaginación fértil de una persona creativa.

Espero que puedan verla y formular sus propias opiniones sobre ella. Saludos.

Estreno en cines: 7 de Marzo

Calificación: 6/10

Análisis: The Thaumaturge para PC

Por Marta RG

¿Alcanzarás a ser relevante?

En el juego encarnamos a Wiktor Szulski, un personaje curioso con un desarrollo de personalidad ya que se trata de un taumaturgo algo diferente.

Los taumaturgos son personas que pueden de algún modo relacionarse con los Salutor, unos entes sobrenaturales que campan tranquilamente por nuestro mundo (y bastante malrolleros). Pues bien, Wiktor no solo puede relacionarse con ellos sino que, al contrario de lo habitual, él puede contactar con más de uno lo que le hará conseguir ciertas ventajas.

Nos encontramos en el s. XX, en una Varsovia plagada de diversos intereses políticos que dará una ambientación muy llamativa al juego en general que se nos muestra con una vista isométrica. Nuestra historia se centra en la vida de Wiktor después del fallecimiento de su padre y su viaje para volver con su hermana. 

Lógicamente no podía ser esa la única intriga latente en el juego, así que se irá complicando la cosa según avancemos en nuestra historia.

Relaciones y desarrollos

Como he dicho, Wiktor puede interactuar con distintos Salutor aunque nuestro principal aliado es Upyr. Cada uno de los Salutor tiene habilidades diferentes que nos vendrán muy bien para conseguirlas y que Wiktor salga victorioso de todo tipo de situaciones.

Esta dinámica de absorción es sencilla, pero hace que nuestro protagonista acabe maltrecho por lo que debemos tener en cuenta la situación e intentar curarnos cuanto antes.

Es importante saber que estamos ante un RPG por lo que nuestras decisiones es posible que generen todo tipo de consecuencias. Aunque siento que en este aspecto el juego flojea bastante, al final se toman un puñado de decisiones que apenas tienen relevancia durante la trama.

Al final acabamos en el mismo punto (en muchas ocasiones) independientemente de las decisiones que tomemos.

La trama y las subtramas

Aquí, como pasa en muchísimos juegos, casi resulta más interesante el mundo secundario que el principal. Además, es muy recomendable llevar a cabo misiones secundarias ya que nos mejorarán las facultades de Wiktor que nos facilitarán el avance (en este punto me recordaba bastante a Mass Effect guardando las distancias).

Pero, no recomiendo ir a fuego a por las secundarias ya que habrá momentos en los que el juego bloquee el desarrollo de personaje hasta avanzar en la trama principal ya que necesitaremos haber desbloqueado algo previamente.

Por otro lado, el hacer misiones secundarias nos ayudarán a mejorar en combate. El combate se desarrolla por turnos y siempre contaremos con dos acciones: la nuestra y la del Salutor por lo que siempre es recomendable haber avanzado en sus especializaciones para sacarle más partido al combate.

Este aspecto queda de nuevo algo flojo aunque los final boss sí que son bastante llamativos y algo complicados, el combate en general se hace algo monótono y superfluo si le pillas el truco.

La apoteosis final

Si algo me ha gustado del juego es el final. Y lo que siento es que me descuadra totalmente del conjunto jugable. Mientras que las primeras partes son monótonas y apenas aportan trascendencia, en la última parte tenemos todo de golpe.

Todo lo que habíamos ido decidiendo por el camino y que pensábamos que no repercutía en absoluto, sorpresa, sí lo hace. Todas las interacciones, relaciones y decisiones vienen ahora para cambiar por completo nuestra historia.

Las misiones que se terminaban haciendo repetitivas y cansinas, se eliminan en gran medida en el final por lo que nuestra única preocupación debe ser salir airosos de las decisiones que hayamos tomado.

Conclusión

Si The Thaumaturge hubiese sido como en el último tramo durante todo el juego habría sido una auténtica maravilla. La localización está muy lograda y resulta atractivo explorar todo lo posible, pero pincha en lo jugable ya que se hace muy cansino.

Decisiones que sentimos que no van a ningún lado y misiones que se amontonan para resolverlas de la manera más sencilla posible, entorpecen un final genial que casi logra hacernos olvidar la previa.

Una pena que ese talento que se atisba solo se deje ver en el final y no a lo largo de todo el juego.

Análisis: Lords of Exile Para Nintendo Switch

Por Diego Martinez



Lords of Exile nos lleva a Exilia, un reino sumido en la oscuridad de una maldición que corrompe a sus habitantes. Controlaremos a Gabriel, un caballero maldito en busca de redención, enfrentándose al desafío supremo de derrotar al Señor Oscuro y liberar al mundo de su agonía.



Lords of Exile nos sumerge en una experiencia única al fusionar la esencia retro de los plataformas clásicos con mecánicas modernas. Tanto controlando a Gabriel como a Lyria, la precisión en el movimiento, la superación de obstáculos y la constante adquisición de nuevas habilidades forman la esencia de esta odisea. Cada nivel presenta entornos únicos, trampas mortales y enemigos formidables, exigiendo tanto destreza como pensamiento estratégico.

La victoria sobre los jefes finales desbloquea habilidades especiales, añadiendo capas estratégicas a la experiencia. Además, modos como Speedrunner y Boss Rush ofrecen variedad y diversión, garantizando una experiencia jugable envolvente y emocionante.



Gabriel, el protagonista, se erige como el catalizador de la narrativa. Su búsqueda de redención y valentía ante las adversidades proporciona una conexión emocional para los jugadores. A medida que avanza, la complejidad de su carácter se despliega, revelando capas adicionales que enriquecen la historia.

La presencia de Lyria, la hechicera misteriosa, agrega un componente mágico crucial, proporcionando habilidades esenciales para el éxito de la misión. La confrontación inevitable con el Señor Oscuro, la encarnación del mal, añade un elemento épico, consolidando a los personajes como pilares fundamentales en la trama.



Podremos blandir espadas, hachas, katanas y más para derrotar a los distintos enemigos que se interpondrán. Cada arma posee características únicas que debes dominar para sobrevivir. También existen pergaminos mágicos que desatan devastadores hechizos elementales. El arsenal de Lords of Exile te permite personalizar tu estilo de combate y encontrar la estrategia perfecta para vencer los desafíos. Desbloquear nuevas armas y habilidades se siente gratificante.

Cada elemento del inventario tiene un propósito y te ayuda a explorar el mundo interactuando con el entorno. Las posibilidades son casi infinitas. El pixel art empleado en Lords of Exile rebosa detalles en cada escenario y personaje. Los fondos están elaborados con esmero para sumergirte en la atmósfera oscura del juego.

La banda sonora de 8 bits se destaca por sus melodías épicas y efectos sonoros retro, particularmente al emplear hechizos y durante las batallas contra jefes.




Conclusión


Lords Of Exile redefine la esencia de los juegos de 8 bits a través de la implementación de gráficos pixel art mejorados, una narrativa cautivante y un innovador modo de juego.

Este título no solo rinde homenaje a los clásicos, sino que también presenta desafíos épicos en un mundo envuelto por la oscuridad. Ya sea que desees revivir la magia de la era dorada de los videojuegos o enfrentarte a un formidable desafío, esta aventura se erige como una adición imprescindible para cualquier aficionado a los metroidvania.

Calificación 7.5/10

Melendi: Emocionó a todos sus fans en su paso por el Movistar Arena con la celebración de los 20 años de su debut discográfico.

El artista español vino a la Argentina en su gira celebración «20 años sin noticias» y aprovechó está ocasión para hacer un repaso de sus grandes éxitos y conectar con un público argentino eufórico de verlo en escena.

Pasadas las 21 horas comenzaba el show del artista al cual los fans estaban ansioso7s esperando y donde dicha espera valió la pena, ya que en este espectáculo se incluyó un variado repertorio con éxitos que llevaba años sin cantar en sus shows. Es así como tuvimos canciones como «Jardín Con Enanitos», «La Promesa», «Destino o Casualidad», «Canción de Amor Caducada”y “Lágrimas Desordenadas” hicieron sonar en todo el Movistar Arena.

En esta noche el artista también aprovechó para hablar directo al público sin evitar emocionarse y dejar estas palabras durante un breve momento en el show «Hagamos que todas las opiniones tengan el mismo crédito, que no todos los miedos, sean importantes, hagamos que no todas las miradas sean desconfiadas, y ¡Hagamos Buenos Aires, que no todas las despedidas sean amargas!” 

Melendi, el artista que lleva más de 20 años de trayectoria y que ha hecho un tour que ha agotado entradas en todas partes del mundo, tuvo su pequeño pero si importante paso por nuestro país, donde pudo contar una vez más las historias que transmite en sus canciones, en un escenario junto a un público argentino eufórico pero que también ha salido muy emocionado.

Agradecemos enormemente a Fenix Entertainment y Varas Otero por invitarnos al show para nuestra cobertura de prensa

Reseña: Las medidas

Los hilos del amor

El amor es un bordado que una vez que se deshace ya no tiene la misma forma, sin embargo prevalece la intención de formar una prenda que sirva para mantener la relación. Todos hilamos el sentimiento hasta que se vuelve una maraña y luego ensartar la aguja será imposible. Todas estas metáforas aplican para la comedia romántica »Las medidas».



»Mara y Pablo son una pareja descomponiéndose en convivencia. Ellos intentan rearmarse en medio de esta modernidad líquida. Habiendo agotado diferentes estrategias, deciden sumar a alguien a la pareja para revivir el fuego. El problema es saber si lo lograrán o no». Tomás Landa es el autor de esta obra la cual también dirige.

Las medidas son dos actores, un escenario repleto de telas y un resultado satisfactorio, una comedia que hará reír al público.

Pascual Carcavallo  y Rocio Hernandez son las protagonistas de esta obra. Ambos poseen una química irremplazable. Con mucha naturalidad enfrentan a dos personajes opuestos que intentan compaginar, el amor los une y el mogollón de telas también. La pareja de jóvenes promesas saben cómo ensartar la aguja para ofrecer un excelente perfomance.

El escenario consiste de una casa que se convierte en taller de costura, gracias al ingenio de Yamila Barreira. Las prendas que forman parte de la escena fueron donadas por el público y en cada función, cada asistente podrá donar una.

La obra cuenta con un invitado diferente cada función, este aparecerá en el momento más hilarante de la obra, pero no solo como factor sorpresa para el público sino para los mismos actores. Los intérpretes tendrán que improvisar y hacernos reir.

Las medidas es una obra divertida que nos lleva a la reflexión sobre la montaña de ropa que tenemos que acomodar. las medidas que tenemos que hacer para que encaje la nueva ropa, y las prendas que reparar; obviamente no hablo de textiles sino de los sentimientos de pareja.

Disponible los miércoles de marzo y abril a las 21 horas en el Teatro Num.

Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web

Reseña: Dos, una desconexión

«Dos, una desconexión» es una obra teatral que cautiva desde el primer momento al espectador, sumergiéndolo en un universo de emociones y reflexiones sobre el amor y el desamor. La trama, centrada en la relación entre Miguel y Claudia, va más allá de ser una simple historia de pareja, pues trasciende las fronteras de lo individual para adentrarse en lo universal. ¿Acaso en algún momento de nuestras vidas no hemos pasado por las mismas preguntas, temores y crisis que atraviesan los personajes?.


A través de diálogos profundos y silencios elocuentes, los personajes transmiten sus miedos, sus soledades, su aburrimiento y sus anhelos de una manera que resulta completamente familiar para el  espectador, quien se ve inmerso en un torbellino de emociones, desde la nostalgia por lo que pudo haber sido hasta la resignación por lo que finalmente no fue.


Destaco el manejo del tiempo y el espacio que logra fusionar el pasado y el presente de manera fluida, convirtiendo los recuerdos en una presencia constante en la vida de los protagonistas. La puesta en escena también  es un elemento fundamental que eleva la experiencia como espectador, ya que  desde el primer momento que se ingresa a la sala, el público se encuentra inmerso en un ambiente que va más allá de lo físico, transportándolos a los rincones más íntimos de los protagonistas.


Los elementos escenográficos están cuidadosamente elegidos para reflejar el caos emocional de los personajes, con detalles que sugieren la intimidad de un hogar que ha sido testigo de tantas emociones encontradas.
Los 5 protagonistas logran transmitir la complejidad del personaje de manera correcta, capturando la atención del público desde el primer momento y manteniéndola hasta el final. Los gestos, las miradas y las pausas están cuidadosamente trabajados, contribuyendo a crear una conexión emocional genuina entre los actores y el público.


Terminada la función, uno regresa a casa pensando sobre  este universo de emociones y reflexiones que atraviesan Miguel y Claudia… un universo en el que todos nos hemos sumergido tarde o temprano…  porque de eso se trata el amor y el desamor.

FICHA TÉCNICA
Dramaturgia: Pablo Bellocchio
Actúan: Pablo Bellocchio, Luli Duek, Greta Guthauser, Sheila Saslavsky, Nacho Stamati
Asistencia de dirección: Monita Silva
Dirección de actores: Ivana Sabatini
Dirección Escénica: Pablo Bellocchio
Duración: 60 minutos
Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos
EL JUFRÉ TEATRO BAR:
Jufré 444 CABA – Buenos Aires
Teléfonos: +54 11 3022 1091 Web: http://www.eljufre.com.ar
Sábado – 22:30 hs – Hasta el 25/05/2024

ANDREA PARISE CALAMERA

Reseña: Simulacro

Por Lorena Arcaro

Simulacro, una obra con 6 artistas en escena, un músico y una pantalla mostrando unos ojos expectantes de todas las situaciones. Una performance sonora y constante, que mezcla acrobacia con danza clásica, contemporánea, fusión de cuerpos en distintos escenarios de la cotidianeidad, que hace despertar distintos modos de estar como sentirse contento y luego preocupado o incómodo, por lo mismo pasan ellos.

A través del cuerpo es que cuentan y exponen que constantemente estamos observados por un otro, siempre alguien está mirando, o siempre nos sentimos mirados, aunque seamos nosotros mismos los que nos vemos y nos paraliza nuestra propia mirada. Trata temas como el control, la seguridad, la política y la represión. Se destaca las habilidades corporales de cada artista.

Simulacro es no convencional, distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en el teatro, sin escenografía pero que no es necesario, sin vestuarios específicos ni de una época pasada, y una propuesta con actores jóvenes que traen algo nuevo al público.

SIMULACRO de Grupo Performático Sur
Idea y dirección: Mariana Bellotto.
Dramaturgia y coreografía: Mariana Bellotto, Paula Fernandez Ruiz, Catalina Jure, Ludmila Mazzucchelli, Santiago Morazzo,  Eva Torrez y Jorge Yañez.
Intérpretes: Paula Fernandez Ruiz, Catalina Jure, Ludmila Mazzucchelli, Santiago Morazzo,  Eva Torrez y Jorge Yañez.
Música original y ejecución en vivo: Ramiro Mansilla Pons.
Diseño visual: Paula Dreyer y Marcelo Marzoni. Cámara y edición: Melina Gómez. VJ: Marcelo Marzoni. Foto y DCV: Paula Dreyer.
Diseño de vestuario: Alicia Antich. Diseño de iluminación: Tomás Capelli.
Gestión y producción: Catalina Jure, Ludmila Mazzucchelli, Eva Torrez y Jorge Yañez.

Entradas en venta por Alternativa teatral: https://publico.alternativateatral.com/entradas88318-simulacro

Funciones los sábados 2 y 9 a las 21.00 y los domingos 3 y 10 a las 20.00 hs. Arthaus: Bartolomé Mitre 434.

Reseña: Hasta el martes

El sábado pasado tuvimos el gusto de asistir, en Timbre 4, a la obra “Hasta el Martes” escrita y dirigida por Verónica Mc Loughlin. Actúan Karina Antonelli y Mauricio Minetti, quienes interpretan magníficamente esta sensible comedia teatral.


Mario(Mauricio Minetti) vive solo, trabaja en su local de reparación de electrodomésticos y necesita sin saberlo mucho del todo, bastante orden y limpieza en su casa; Azucena( Karina Antonelli) es recomendada por un amigo de Mario y empieza a ir todos los Martes a hacer el orden y la limpieza. Entre músicas de Sandro, Raphael y Fabio; entre un escenario cotidiano y escenas cotidianas, la obra y los dos personajes reflexionan sobre los vínculos y lo afectivo, sobre lo generacional, los recuerdos y el presente.


Destacan y fueron un regalo las chispas de humor y la espontaneidad de Mario y el carácter, sencillez y los cantos “a capella” y sobre la radio de Azucena.


Con un gran trabajo de escenografía, que nos sumerge en la obra. Con un gran trabajo en la parte técnica de luces y sonido, que operaron impecablemente. “Hasta el Martes” es una obra con cuerpo y alma; con una dirección, un elenco y  una producción de mucha trayectoria profesional, pedagógica y artística.
Fué un momento cálido y hermoso. ¡Por muchas más funciones! Se recomienda! Las funciones son los sabados a las 20:30hs en Timbre 4, dirección Boedo 640.



Matías Vanacor para La Butaca Web

Crítica: Los impactados

Es una historia y mirada que enriquece, vayamos al cine. Y no lo digo porque hay que apoyar el cine argentino, sólo porque sea cine argentino. Sino porque nuestro cine es buenísimo.

Hay que apoyar a las directoras argentinas, y no sólo porque sean mujeres directoras. Sino porque tenemos directoras argentinas que son buenísimas.

Amanda, o Ada como la llaman, es una veterinaria rural que durante una tormenta se encontraba asistiendo a una vaca que estaba por dar a luz a su cría, por azares o destino de la vida justo en ese momento cae un rayo que la impacta, al que sobrevive y tras un tiempo en coma despierta para notar que su vida y cuerpo cambió para siempre. Mientras Ada estaba internada recuperándose de las heridas del rayo; Juan, un misterioso médico, la invita a un grupo de personas que tal como ella vivió también padecieron el impacto de un rayo, juntos intentan sanar y entender el porqué les pasó lo ocurrido. 

Lucía Puenzo sin duda no sólo es una gran directora sino también una autora. Su cine es propio, retrata a mujeres con conflictos particulares que a su vez pueden reflejarse en nuestras realidades, o de cierta manera son extrapolables a lo que vivimos sin que nos haya ocurrido a nosotros mismos. Tiene excelentes trabajos en su filmografía que demuestran su sello autoral y una particular sensibilidad mezclada con rudeza, no sólo es brillante para poner el ojo en estas historias cinematográficas sino también para escribir y dirigir obras como XXY, su ópera prima del 2007, su anterior película La caída de 2022, o también El niño pez (2009), Comodoro (2014) y Wakolda de 2013.

En Los impactados encontramos fotografía, arte, sonido, VFX, maquillaje, música, actuaciones, dirección; todos apartados de un excelente primerísimo nivel. Protagoniza la película maravillosamente Mariana Di Girolamo interpretando a Amanda; Germán Palacios es Juan el médico y líder de los impactados; Mariana Anghileri es Ofelia, una de las impactadas; Guillermo Pfening es Jano, la pareja de Ada; Osmar Núñez es el padre de Ada y Malena Sánchez es la madre de la protagonista.

Aplausos por los y las cineastas que se animan a un poco más, en este caso al echarse a explorar con la temática y mezcla de géneros creando un cine que no apunta a ser mainstream pero sí a poder encontrar el público que sepa apreciarlo. Lo dicho, Lucía Puenzo se anima a más, un ejemplo concreto de esto puede ser que decida enseñar la escena donde Amanda es impactada. Todo el diseño sonoro y los VFX de los rayos son de primer nivel. Un cine nacional que no tiene nada que envidiar. Las escenas de los rayos realmente te impactan sentado desde la butaca, de sólo pensarlo al escribir me gustaría volver a ver esas escenas nuevamente en el cine. Aplausos y todo mi respeto por querer mostrarlo, ya que alguna otra persona a cargo de la dirección posiblemente decida no retratarlo por el esfuerzo de producción que eso conlleva y lo termine resolviendo con un fuera de campo. 

Un párrafo dedicado únicamente a todas las escenas de Malena Sánchez interpretando a la madre de Ada que son sublimes y hermosas, como la primer escena del film. Creo que la cantidad de minutos en pantalla es perfecta y no pido más de esos recuerdos o secuencias oníricas, pero me hubiera gustado que sea vea un impacto más directo de eso en la consciencia de Amanda en su presente, ya que esto marca una herida y sanación importante para ella, o que en algún cuestionamiento, se plantee qué hubiera pasado si su madre estaría con ella y no sea sólo un traumático recuerdo; bonito pero traumático.

La mirada de Jano y Amanda en el ascensor. CINE. Creo que es mi plano favorito de toda la película por más sencillo que este sea ¿Interpretación y subtexto puestas en imágenes en movimiento? Eso es cine. Y eso que la película tiene muchos hermosos planos, y no me refiero sólo a lo estético visualmente, pero esa mirada del ascensor después de recibir esa importante noticia para Amanda, y su pareja, me cautivó al instante por lo que significaba. 

Los impactados es una película que me gustó mucho pero no es perfecta (y no tiene porqué serlo) pero siento que hay momentos donde algo me faltó para que me impacten de la misma forma como en sus mejores escenas. No sé si es el guion y hacia dónde se dirige, la interpretación, el montaje o el ritmo. Algo que no logro entender aún qué, pero obviamente volveré a repasar en cines para ver si esta vez sí me funciona, me encantaría que así fuera. Por ejemplo la escena donde Amanda tiene una especie de crisis cual Chuck en Better Call Saul. 

«Nada hace sentir al cuerpo como la electricidad», eso lo deja bien claro pero me hubiera gustado que se profundice en eso desde una perspectiva más íntima y personal de parte de Amanda, y no que la mayoría de las veces tenga que incluir a Juan o al grupo. Cuando la veo sola pasar por cada etapa del reconocimiento de su nueva identidad es algo que me encanta pero cuando me lleva a las subtramas de los terceros siento que me aleja y vuelvo a apoyar la espalda en la butaca. Así que me hubiera encantado que se explorara más el interés de Amanda en la búsqueda de la electricidad ya sea en el miedo generado por la misma, el anhelo para sentirse balanceada nuevamente o ¿Por qué no? La búsqueda de placer en esta atracción, que siento que se podría haber desarrollado aún más, pues el título en inglés de la obra es ‘Electrophilia’ y aunque lo llega a abordar no del todo. 

Algo que me choca es que frente a la gran sensibilidad que la directora tiene para crear esta historia y lo que creo que la subyace, además de todos sus anteriores trabajos, haya tantos diálogos que en un primer visionado me hayan parecido demasiado explicativos. Obviamente no somos fanáticos acérrimos que corren detrás de una detallada verosimilitud realista, podemos dejar pasar alguna que otra conveniencia del guion siempre y cuando sea en pos del conflicto de la película y su protagonista sin que nos entorpezca la experiencia. La cual es muy buena cuando se enfoca en Ada y en lo que le pasó. Siento que abre demasiadas subtramas que por más que tengan premisas super interesantes no terminan siendo tan efectivas como otros tópicos que sí toca pero no llega a profundizar tanto como me gustaría.

Si experimentás un evento que de un segundo a otro te cambia la vida para siempre… que te reconfigura tanto física como psíquicamente, donde hay algo que se rompe y nace una nueva persona en vos, algo que te duele y que te lastima, algo que tenés que asimilar para emprender esta nueva identidad y esto te aleja de lo que solías ser. Esta crisis, ¿No te sacaría más de una lágrima en el proceso? Creo que me faltó ver en qué punto exacto Amanda toca fondo y ya no se halla a sí misma con la nueva realidad que la rodea, el momento que ya no puede conectar con la que era antes de su impacto. No veo en pantalla claramente ese punto de inflexión íntimo que la hace retomar su nuevo camino. 

Juan es algo misterioso y la historia juega con la dicotomía de si él realmente está ayudando a Ada por genuino interés en su salud o actúa como un líder sectario para seguir experimentando con impactados luego de un escándalo por el cual le retiraron su licencia de médico. Eso es un gran acierto, pero también considero que es un personaje que por más que busque tener su redención, que parece tenerla muy internamente, no logra tener la importancia necesaria para la historia, sino que este perdón o redención se lo aplica Amanda desde antes que suceda pero sólo desde su perspectiva, tratando de trasladarlo a toda la película y a los hechos en sí.

«Nada hace sentir al cuerpo como la electricidad», y aunque vemos a la protagonista buscar esa electricidad en su intimidad, y también junto a los impactados del grupo; me faltaría un poquito más de qué siente Ada, qué se le cruza por la cabeza, qué le hace sentir realmente y porqué vuelve tras eso. Tampoco quiero que me expliquen y muestren todo pero ya habiendo algo de diálogo que subraya hubiera preferido que sea por parte de Amanda cuestionándose lo que está atravesando y no de otros personajes hacia ella.

El primer acto me parece muy bueno, los primeros minutos son realmente fascinantes, luego creo que al abrir tantas ramas en el segundo acto que aborda superficialmente o por lo menos no toca en profundidad las subtramas que más me hubiera gustado personalmente (aunque frente a esto me la tengo que aguantar y listo, pues un autor, autora en este caso, no puede satisfacer las expectativas generadas por cada espectador, sino retratar la propia historia que quiere contar) y sí aborda, por ejemplo, un interés amoroso que demasiado no me interesó y cuando logra que me interese me cuenta que el suceso más trágico que le podría ocurrir a una persona sin que se le caiga una lágrima, incluso narrando lo ocurrido en el lugar de los hechos, y aunque claramente quien cuenta esa experiencia intenta minimizar el dolor no utilizando palabras que le duelan al mencionar tan directamente lo ocurrido para no reabrir esa herida, no me llega como debería. Si a esa escena se la hubiera cargado de más drama ya sea en el guion, puesta en escena o en la actuación me hubiera funcionado mucho mejor. Y obviamente no está para nada mal lo que tenemos en pantalla, al contrario, está muy bien pero son puntos altamente subjetivos desde el espectador y las decisiones plasmadas de dirección, guion e interpretación.

Fuera de lo que es el cine en sí y suponiendo… Que está mal pero no tan mal, debe haber mayor metraje que no quedó en el corte final de lo que sería el tercer acto, me hubiera gustado ver un poco más de Amanda con su pareja, su comunicación y vínculo. Además de ver ella como intenta retomar su vida y el futuro que ahora le espera. Y no es que quiera ver que pasa después del último plano de la película, que me parece un hermoso cierre, sino los días o semanas previas a eso para poder tratar de entender como Amanda enfrenta su situación con todo lo aprendido a partir del rayo y las reuniones con los impactados. 

Me interesaría saber si el guion se abordó a partir de un caso real (o varios) y se desarrolló a partir de esa experiencia o si desde la necesidad de contar una historia se ficcionó el contexto necesario para sostener lo que realmente Lucía, y Lorena Ventimiglia con quien coescribe el guion, querían hacer y narrar, 

Es una de esas películas que al ser independientes y sin demasiado marketing en nuestro país, las encontrás un tiempo después en alguna plataforma de streaming y al verla te preguntás ¿Por qué no habré ido al cine a verla si es tan buena? Y sólo hay dos respuestas, o nunca te enteraste de su existencia o no confiaste en el cine argentino y seguramente priorizaste algún producto anglosajón. Banquemos en las salas al cine argentino de autor. 

Gran gran película. Realmente me encantaría que le vaya bien en salas a una obra así y que el público sea quien exija más historias como esta. Aguante el cine argentino.

Calificación: 7/10

Por Julián Lloves para La Butaca Web.