Reseña: El árbol más hermoso del mundo



Por @soynancybenegas
Sinopsis
Una mujer se pierde en una reserva natural, allí es rescatada por el guardaparques del lugar, al que le pide por favor que no reporte su presencia. Lejos del ruido de la ciudad, de ese inesperado encuentro surge una conexión especial que los lleva a replantearse el resto de sus vidas.


Reseña
Comedia con tono dramático que narra el encuentro entre dos individuos de personalidades radicalmente diferentes que se encuentran en una reserva natural. En ese espacio, alejados de todo y a solas con el sonido de la naturaleza, la sabiduría del tiempo encontrara las cosas en común que hay entre ellos, permitiendo a través de esa conexión, reconstruir juntos el sentido de lo que verdaderamente importa.


Y es allí donde perdidos sin querer o tal vez queriéndolo demasiado, deciden encontrarse en el relato de sus propias historias, descubriendo que a veces el camino que queda por elegir es aquel que no tenías previsto. Dejando un mensaje sincero en donde perderse puede ser la mejor manera de encontrarse.


Que belleza las narraciones simples cuidadosamente retratadas de historias profundas y reflexivas, contadas en un tono divertido y con detalles bellos de los pequeños momentos. Con el tiempo preciso para encontrar el camino sin prisa, para llegar a la emoción y la intimidad a la que el texto se dirige de manera sutil y amorosa, sin golpes bajos, pero apuntando directo a los sentimientos.


El cuidado trabajo de su guionista y director Francisco Lumerman, encuentra en el proceso de su búsqueda ordenar la historia con un humor fresco, dejando el espacio necesario a la emoción. La escenografía presenta un mobiliario preciso y eficiente, con una iluminación justa que recae en momentos claves para elevar la narración y el clima de cada uno de los personajes.
Carismática y empática Ana María Orozco, luce cómoda en un personaje que le sienta muy bien. Aunque en la entrevista confiese que se diferencia notablemente de la actriz a la que personifica en la obra, es imposible no comparar un poco su vida personal con la historia, teniendo en cuenta el éxito personal que significo Betty la fea para la interprete.
El reconocido actor y ex primer ministro de Perú, Salvador del Solar, acompaña, contiene y eleva con su interpretación la obra. Su desempaño permite un balance armonioso e interesante entre ambos personajes que fluyen muy bien.


El árbol más hermoso del mundo es una obra emocionalmente honesta, que atrapa, entretiene y te permite reflexionar sobre la búsqueda personal de cada uno. Una propuesta encantadora que se luce con un buen libro e interpretaciones muy logradas.


Detalle
Luego de la función, ambos actores junto al guionista y director de la obra dieron una conferencia ante el público presente. Cada uno habló de lo significativo de ser parte de este proyecto que fue ganando confianza con el paso del tiempo y lo cómodo que se sienten de trabajar juntos.


Ficha Técnica
Dirección: Francisco Lumerman
Reparto: Ana María Orozco, Salvador del Solar
Duración: 65 minutos
Funciones: La obra se encuentra actualmente de gira.

Q’Lokura Conquista el Movistar Arena: Una Noche Épica de Cuarteto Imparable


Q’Lokura lo hizo de nuevo. La banda cordobesa, liderada por Nico Sattler y Chino Herrera, regresó al Movistar Arena y lo conquistó con un show explosivo y con entradas agotadas, reafirmando su lugar como uno de los fenómenos más arrolladores del cuarteto actual. La noche de este sábado fue una fiesta inolvidable, marcada por la energía inigualable de la banda, un público entregado y la participación de invitados estelares que elevaron el espectáculo a otro nivel.


En apenas siete años, Q’Lokura ha logrado lo que pocas bandas: no solo dominar la escena local, sino también proyectarse internacionalmente. Su capacidad para llenar conciertos y generar éxitos virales es prueba de su talento y de la conexión única que tienen con sus fans. Con un estilo que honra la esencia del cuarteto clásico, pero que se atreve a explorar nuevas sonoridades, han revitalizado el género y lo han acercado a las nuevas generaciones, como lo demostraron las colaboraciones con artistas de diversos géneros que se sumaron a esta celebración.

Desde que las luces se apagaron a las 21:11, el público no dejó de cantar, bailar y acompañar cada nota. Por casi tres horas, Nico y el Chino desplegaron un setlist arrollador con más de 50 canciones, incluyendo éxitos como «Bailando Bachata», «Espejo», «Cien Años», «No Se Va», «Frágil» y momentos más íntimos como «A un milímetro». La previa, a cargo de Juli Cardozo, había encendido los motores con clásicos como “Cuánto soñé” y “Mil horas”, preparando el ambiente para la gran fiesta que se venía.


Las apariciones de los invitados fueron, sin duda, los puntos culminantes de la noche. Rusherking desató la locura colectiva con «Perfecta», mientras que Luciano Pereyra sorprendió con su interpretación cuartetera de «Si no es muy tarde». Agus Bernasconi sumó su voz en “Creo en mí” y Valentina Olguín brilló con “Aventura”. Cerca del final, la ovación estalló cuando Karina La Princesita se unió para cantar “Otra oportunidad” y “Díganle”, dejando al público en éxtasis.
Un Brindis por el Futuro y la Expansión Internacional


El fervor del público no decayó en ningún momento, y el cierre épico con «La Mano de Dios» cerca de la medianoche se transformó en un verdadero himno coreado con fuerza y emoción. En medio de la euforia, Nico y el Chino brindaron por los siete años de Q’Lokura y mostraron con orgullo un cartel que anunciaba «35 mil entradas vendidas para las fechas en el Movistar Arena». Además, lanzaron una «bomba para fin de año» en Buenos Aires, manteniendo la expectativa sobre su próximo gran movimiento.


La puesta en escena fue simplemente espectacular. Dos pantallas laterales, una gigante en el centro y varias más distribuidas en cada tarima, junto a una sincronización impecable de luces, rayos láser, fuego y efectos visuales, le dieron al espectáculo un aire internacional sin perder la esencia popular que los caracteriza. El sonido potente y ajustado, sumado a la formación completa de músicos en el escenario, garantizó una experiencia inmersiva.


Este show en Villa Crespo fue la segunda de tres fechas programadas en Buenos Aires, con la tercera el próximo 26 de junio que promete otro estadio lleno. Antes, Q’Lokura se embarcará en una gira internacional por Estados Unidos en junio, llevando el cuarteto argentino a ciudades como Dallas, Los Ángeles y Nueva York, consolidándose como embajadores globales del género.

Crítica: Gala y Kiwi

Critica Por PablinTeve


Gala y Kiwi, inseparables en la escuela secundaria, se distanciaron a medida que crecieron. Después de seis años, se reúnen para una noche especial llena de baile, actuación y relatos de sus experiencias personales. La narrativa se desarrolla como una obra de teatro, donde la incomodidad de fingir que todo está bien oculta una sutil tensión.



Lo que me gustó
Gala & Kiwi transcurre en un único departamento con apenas cuatro personajes, y en su esencia comparte la obsesión por los vínculos tóxicos donde el poder y la sumisión se dan en los contextos más cotidianos. Muy buenas actuaciones, un contexto extraño y la participación de Toto, le suman al film dirigido por Axel Cheb Terrab.



Lo que no me gustó
Quiza, me pasa solo a mí, pero me siento socavado cuando las  peliculas transcurren en una sola locación, y acá me pasó lo mismo, entiendo la intención del director, de sumarnos a esa noche en la que Gala y Kiwi se redescrubren, pero una tomita  en un balcón , algo de exteriores, quizá …
Lamentablemente, la película no logra sostener su intensidad durante los 109 minutos de duración. A medida que avanza, la sucesión de enfrentamientos comienza a perder fuerza. La narrativa se vuelve reiterativa, y en lugar de conducir hacia una resolución emocional, Gala & Kiwi opta por sumar nuevas capas de conflicto que diluyen los anteriores.


Calificación 5/10

BAFICI 26: Resumen completo

¡Vigésimo sexta edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente!
Hace ya unos días ha finalizado el BAFICI 26 y ha sido un increíble festival el vivido en esta edición del 2025. Una programación tremendamente bien curada para todo tipo de público. Antes de escribir sobre algunos de los films vistos en estos días quiero recalcar la importancia de seguir escribiendo, leyendo y hablando de cine por fuera de lo última novedad, ha pasado tiempo del cierre del festival y en tiempos efímeros y algoritmizados parece que esto ya pasó, que no le importa a nadie y ya ha sido olvidado, pero no. Las películas siguen ahí y seguirán ahí por siempre, por eso nunca es tarde para seguir hablando sobre cine y estar pendiente tanto de los films como de los autores por posibles estrenos comerciales post festival mientras ansiamos que llegue la siguiente edición del festival de cine independiente más importante de América Latina.

Voy a arrancar con una mención más que especial a algunos cortometrajes argentinos que me han fascinado y preguntándome, ¿Dónde está el ojo de las nuevas generaciones del cine? ¿Qué observan y cómo lo observan? ¿Cómo escriben y cómo dirigen? ¿Cuáles son los conflictos y preocupaciones que quieren explorar? Ha sido un año realmente espectacular en la calidad de la mayoría de cortometrajes argentinos.

Planetario, dir. Sofía Poncini.
Competencia Oficial Argentina.

“Una niña visita el Planetario con su padre y descubre que, en millones de años, el sol podría absorber la Tierra y extinguirlo todo. Desde entonces, desarrolla una obsesión con ese astro omnipresente, que cada día le recuerda que todo tiene un final.”
El inocente y aterrador miedo a la muerte desde la infancia de una niña obsesionada, muy bien dirigido, guionado, con una gran fotografía pero en especial con una actuación de su protagonista que atraviesa la pantalla. Muy buen cortometraje.

Tu padre que te quiere, dir. Mateo Milione.
Competencia Oficial Argentina.

“A fines de los 70, en plena dictadura militar, un taller literario surrealista es el oasis de Martín, un joven atormentado que busca mejorar su poesía. Caron, un escritor brillante y excéntrico, lo adopta como a un hijo. Su vínculo queda registrado en cortos caseros y una correspondencia insólita.”
En los límites del documental, excelente dirección y guion, una realización de principio a fin precisa, a tono con la historia y sus protagonistas. Surrealista, graciosa, emotiva. 

No quiero ver el sol, quiero ver el sol, dir. Constanza Epifanio.
Competencia Oficial Argentina.

“Kaia y Camelia creen que el descanso es una pérdida de tiempo. Al notar que crecer implica dormir cada vez más, se preguntan: ¿qué pasaría si nunca volvieran a dormir? Para descubrirlo, emprenden una noche de vigilia, desafiando al cansancio mientras esperan la salida del sol.”
Hago especial énfasis en este corto ya que es uno de los mejores que vi en una sala de cine. Brillante, tierno y genuino. Muchas preguntas para hacerle a la directora y mucho cariño hacia la obra y quienes la realizaron. El foco en la infancia de dos niñas y cómo ven el mundo, cómo lo viven y cómo se relacionan desde su inocencia. La dirección de actores y el casting desborda de la pantalla pero ningún otro apartado se queda atrás. Excelente.

Las reglas del juego, dir. Matías Szulanski. 
Competencia Oficial Argentina.

“Laura es la novia de Juan. Cuando Juan se entera de que Marcos, su ex amigo, tiene una nueva novia, intentará conquistarla para vengarse de él por el pasado. Laura, celosa, recurre a su ex para intentar darle celos a Juan.”
Genial comedia de amoríos y enredos. Simple, tierna, incómoda pero muy divertida. Dirigida por Matías Szulanski que en la edición pasada estrenó ‘Berta y Pablo’, y en esta edición no tiene una sino dos películas ya que además de ‘Las reglas del juego’ también estrena ‘En el cine’, justamente una película filmada durante el BAFICI 25. 

Tardes de soledad, dir. Albert Serra.
Trayectorias.

“Retrato del torero Andrés Roca Rey, que invita a reflexionar sobre la experiencia íntima de quien asume el riesgo de enfrentar al toro como un deber personal, en respeto a la tradición y como un desafío estético.”
En mi opinión una de las imperdibles del festival. Película controversial, de una sensibilidad nula, o total. Si no supieras nada acerca del film no sabrías si es una ficción o un documental. Es una película increíble pero muy fuerte y explícita respecto a crueldad animal, así que varias personas se han levantado se su butaca enojados con lo proyectado en pantalla. ¿Cuál es el límite del cine? Si es que lo tiene.

Bajo las banderas, el sol, dir. Juanjo Pereira.
Competencia Oficial Internacional.

“La caída en Paraguay de la dictadura de Stroessner, en 1989, marcó también el abandono de un enorme archivo visual. Inéditas u olvidadas hasta ahora, esas imágenes vuelven para dar cuenta de cómo su manipulación permitió adoctrinar y construir un culto a su persona.”
Brillante documental en base a material de archivo recuperado sobre la dictadura más larga de Paraguay. Sin voz en off, entrevistas ni testimonios de reconstrucción, sólo material de archivo y un preciso montaje. Aplausos por el mérito de crear una película así. ¡Y qué película!

Todas las fuerzas, dir. Luciana Piantanida.
Competencia Oficial Argentina.

“Marlene vive en la casa de la anciana a la que cuida. Cuando su amiga desaparece, escapa por las noches para investigar. Las pistas la llevan a trabajos nocturnos donde conoce a otras mujeres que, como ella, han desarrollado sus dones hasta convertirlos en superpoderes.”
Realismo mágico en la ciudad de Buenos Aires. Once como nunca lo he visto filmado. Sensible cuando tiene que serlo y muy divertida cuando acierta en su arriesgada apuesta. La búsqueda de una amiga durante la noche. ¿Qué pasa en la vida de los invisibilizados después de su horario laboral? Juega entre tonos y sale airoso con un gran resultado.

Nuestra parte del mundo, dir. Juan Schnitman.
Familias.

“Mientras su hijo duerme, Jazmín y Marcelo hacen las valijas para sus últimas vacaciones antes de separarse. La crianza de Gaspar, posiblemente dentro del espectro autista, ha marcado una distancia entre ellos. Entre culpas y reproches, surge un instante de juego, tal vez un puente para reencontrarse.”
El director en su nueva película, a 10 años del estreno de ‘El incendio’ nos trae un drama de una locación y 2 personajes (o 3) que trata sobre la hora y media previa a irse a sus últimas vacaciones antes de separarse. Íntima y conmovedora, con un final, en las propias palabras de su autor, más luminoso. Vaya si lo logra.

Gatillero, dir. Cris Tapia Marchiori.
Competencia Oficial Internacional.

“Un ex sicario acepta un trabajo menor para su antigua jefa. Sin embargo, en un barrio corrupto, nada es lo que parece, y rápidamente queda atrapado en una red de eventos inesperados. Una carrera contra el tiempo y su propio destino.”
Película argentina en competencia internacional de gran proeza técnica, filmado (montado) en un plano secuencia de hora y media que sigue al protagonista que Sergio Podeley interpreta brillantemente, dándole un nivel aún más grande al artificio técnico que funciona de maravilla. Recomendadisima e imperdible.

Esperando a Godoy, dir. Cristián Sánchez, Rodrigo González, Sergio Navarro.
Cineteca Nacional de Chile.

“Chile, 1972. Un grupo de intelectuales de izquierda toma un edificio para crear un Ministerio de Cultura, pero los obreros se oponen. Pactan convivir mientras esperan a Godoy, líder sindical, pero pronto las tensiones aumentan y la toma se disuelve, hasta que finalmente Godoy aparece con un discurso inesperado.”
Realmente increíble película, (porque realmente no se puede creer) que fue filmada hace décadas pero nunca se le ha dado cierre, hasta que fue restaurada y finalizada por el único director vivo en 2023. Crítica al círculo de intelectuales chilenos, la mayoría frustrados por ser de la pequeña burguesía donde situaciones, personajes y posturas (o más bien performances) de hace 50 años se repiten hoy en día. Fascinante que esta película exista y se haya podido recuperar para proyectarla en cines. Gracias.

El banner, dir. Tomás Terzano.
Competencia Oficial Argentina.


El futuro de Rafael depende del evento de esta noche. Pero el evento no puede empezar sin el banner. Y el banner aún no está listo.”
Divertidísimo cortometraje protagonizado por Marcelo Subiotto en otra interpretación acertadísima. Dirección, fotografía, arte, sonido y claramente su guion, todos puntos fuertes que destacan notablemente en este gran trabajo. Aplausos y felicitaciones.

Este no es tiempo para carnaval, dir. Tadeo Pestaña Caro, Kevin Havas.
Competencia Oficial Argentina.

“Joaco, vendedor de películas pirata, recorre los barrios de Salta repartiendo a domicilio en su motocicleta. En vísperas de carnaval, conoce a Martina, la hija de uno de sus clientes, y se ve atrapado en la investigación de una serie de robos que acechan a los repartidores del centro de la ciudad.”
Espectacular corto salteño que sigue la vida de un ‘dealer’ de películas a inicios del siglo XXI, salta entre géneros y tonos excelentemente. Precioso en sus interpretaciones y dirección. También se destaca su dirección de arte y fotografía. Por más cine federal de excelencia en la gran pantalla. 

La virgen de la tosquera, dir. Laura Casabé.
Competencia Oficial Argentina.

“Natalia, Mariela y Josefina son amigas inseparables, locamente enamoradas de Diego, un amigo de la infancia. En el conflictivo verano de 2001 aparece Silvia, mundana y mayor, que lo cautiva. Entonces Natalia pide ayuda a su abuela, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra.”
Probablemente la película más esperada (y la mejor?) de la competencia nacional. Dirigida magistralmente por Laura Casabé, escrita brillantemente por Benjamín Naishtat y con unos debuts actorales que arrollan en pantalla. Un film de terror que nunca deja de ser una coming of age transcurrida en el conurbano bonaerense del 2001. Una película hipnótica que no te suelta ni deja relajarte un segundo. Aplausos y agradecimiento hacia el cine argentino.

La gota escarlata, dir. John Ford.
Cineteca Nacional de Chile.

“Kaintuck, un humilde campesino, vive junto a su madre en un pueblito del sur de Estados Unidos. Al declararse la Guerra Civil, es rechazado por los terratenientes debido a su condición, y se convertirá en un bandido renegado.”
Película recuperada de John Ford que en ese momento, 1918, era simplemente un joven cineasta con potencial. Un film que tiene una gran historia de recuperación, se creía perdida hace más de 100 años y un coleccionista encontró los rollos perdidos que junto a la Cineteca Nacional de Chile ha sido restaurada. Increíble el valor de la obra este gigante del cine que ya desde joven inexperto ya tenía aciertos de maestro cinematográfico.

Hatker, dir. Alejandro Ariel Martin.
Competencia Oficial Internacional.

“En una vieja oficina, un grupo de personas están pegadas al techo por sus sombreros. Temblorosos y alienados, no parecen notar su situación. Cada vez que suena un teléfono, los trabajadores comienzan a desaparecer uno por uno. Hasta que Hatker trata de liberarse, poniendo su mundo de cabeza.”
Cortometraje argentino de stop motion. De esos que desde el plano inicial hasta el final se notan hechos con un amor y trabajo autoral descomunal. Hipnótico y atrapante como pocos. Deseo que el film encuentre recepción, realizaciones de nuestra tierra con este valor cinematográfico merecen, tanto por la obra como por el público, ser vistas en cine.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dir. Antón Álvarez.
Competencia Oficial Vanguardia y Género.

“Yerai Cortés es una estrella en ascenso de la escena flamenca española, conocido por su estilo único y refinado, pero su vida está marcada por un oscuro secreto familiar y una tristeza que anhela compartir con el mundo.”
Opera prima del reconocido músico español Anton Álvarez. Un documental sobre un álbum de flamenco. Un álbum sobre un dolor, sobre una familia, sobre una pena que Yerai Cortés le quiere contar al mundo. Emocionante de principio a fin. Aunque parezca pomposo no lo es, una película que justifica la existencia del arte. En este caso el cine y la música en función de la expresión de los sentimientos más profundos, esos a los cuales  las palabras no llegan. Dolor. Familia. Pasión. Imperdible. Mi favorita del festival.

Guanaco, dir. Mercedes Jerkovic, Martín Fisner.
Nocturna.

“Filmado en Ushuaia e inspirado en un hecho real, este es un retrato sobre el tormento de vivir en el fin del mundo. Entre la majestuosidad de los Andes y la custodia misteriosa de los espíritus selknam, de la isla de Tierra del Fuego podés irte cuando quieras, pero nunca has de partir.”
Cortometraje que contempla los misterios del sur, basado en un hecho real. Excelente en todos los apartados destacando dirección y fotografía. Tremendamente cinematográfico. Peter Lanzani da cátedra. Reminiscencias a The House That Jack Built. ¡Más de esto!

Aimer perdre, dir. Lenny Guit, Harpo Guit.
Competencia Oficial Internacional.

“Armande Pigeon es la reina del engaño. Lucha por sobrevivir porque no puede dejar de apostar a todo, siempre perdiendo. Pero una noche, junto a Ronnie, todo cambia: ganan a lo grande. Sin embargo, cuando la suerte está de tu lado, hay que saber cuándo detenerse.”
Delirio cómico belga-francés con una actriz de ascendencia latina, Maria Cavalier-Bazan, la cual está brillante de principio a fin en ese tono hilarante e incómodo donde cada situación que enfrenta es más exagerada que la anterior pero siempre certera en su ejecución. Divertidísimo film sobre una persona (y sociedad) que sólo escapa hacia adelante.

Reflet dans un diamant mort, dir. Hélène Cattet, Bruno Forzani.
Nocturna.

“Un espía retirado sospecha que sus antiguos adversarios han resurgido cuando su misterioso vecino desaparece. La memoria, la locura y el cine se vuelven cada vez más difíciles de discernir.”
Mi gran sorpresa del festival. Pure cinema. El lenguaje cinematográfico está más vivo que nunca, el cine capaz se inventó para esto y demás frases llenas de parafernalia que sólo lo valen si viste el film. La magia del cine y de una historia tremendamente enrevesada donde el montaje es todo. El talento, cabeza y trabajo que tiene esta película no se puede creer. Para ver varias veces se entienda o no qué está pasando. Espectáculo que entra por la vista pero es tremendamente sensorial. Que placer ver esto en nuestras salas.

Ha sido un excelente festival de principio a fin, superador a otras ediciones en el buen sentido y dejando expectativas de mayor y mejor crecimiento pero con una incertidumbre clara, el futuro negro que parecía lejano ya lo tenemos cerca si es que no lo estamos viviendo ya por la situación actual de la producción de nuestro cine. No, el cine no va a desaparecer (los dinosaurios sí). Costará más producir y estrenar pero sin duda nuestro arte seguirá existiendo porque lo seguiremos creando y seguiremos llenando salas. Aún así no se puede perder oportunidad para visibilizar lo que pasa con nuestra industria. No nos podemos permitir un último festival argentino sin cine argentino.

Gracias BAFICI por este festival, fue una increíble experiencia. ¡Hasta el año que viene!
Por Julián Lloves para La Butaca Web.

Reseña: Cyrano

Cyrano de Bergerac: Un clásico indispensable de calle Corrientes

»Me han quitado todo, el laurel y la rosa, pero no me quitarán mi Panache»
Es quizá la frase más emblemática de Cyrano, clásico  francés de 1897 original de Edmond Rostand. Inspirada en la trágica pero intensa vida del poeta libertino Cyrano de Bergerac, nacido en París en 1616.



La historia sigue a un hombre desgraciado por la vida al no poseer una belleza estándar, aún así su orgullo o su »panache» lo convierte en uno de los hombres más talentosos y desafiantes de París del siglo XVI. Profundamente enamorado de su prima e incapaz de confesar su amor, decide que un barón apuesto  la enamore usando sus poemas.

Willy Landin es quien dirige, adapta, traduce, monta la escena, diseña el escenario y compone la música de Cyrano, es su obra enteramente y su regalo para el público de calle Corrientes. El amor que siente por el personaje hace que se sienta personal, sincera y elocuente, el público conecta con la historia y pasa de la risa al llanto; todo esto es posible gracias a la interpretación de Gabriel ‘El puma’ Goity.

María Abadi, Mariano Mazzei, Horacio Acosta, Daniel Miglioranza, Larry De Clay, Fernando Lúpiz, Pacha Rosso, María Rosa Frega, María Morteo, Hernán, “Curly” Jiménez, Dolores Ocampo, Pedro Ferraro, Ricardo Cerone, Tomás Claudio, Pablo Palavecino, Agustín Suárez,Néstor Caniglia, Tito Arrieta, Rodrigo Cárdenas, Lucía Raz, Jess Rolle, Paloma Zaremba y Eduardo Perilli forman parte del aparatoso elenco de esta obra. Un grupo comprometido a interpretar franceses del siglo XVI pero dando su propia personalidad. Los actores  ejercen una excelente sincronización y armonía en sus entradas, salidas y en los momentos en que deben destacar. Hay un trabajo coreográfico con el uso del movimiento y los distintos escenarios.



Cyrano es una obra larga (dos horas con 20), posee un intervalo de 10 minutos; pero que esto no asuste al público, la obra es inmersiva y carismática, se vuelve entrañable desde la primera hora y eso hace que nos quedemos hasta el final.



El Puma Goity está en su salsa siendo Cyrano. Es capaz de transmitir emociones diversas al espectador y mantenerse a flote durante la extendida duración de la obra. Es una interpretación segura con un inolvidable soliloquio..



Disponible de jueves a domingo hasta el 15 de junio en el Teatro Alvear.



Escribe Sebastián Arismendi para La butaca web

Reseña: Mi hermano y el puma

Hermanos hasta el final

No hay relación más compleja que la que hay entre hermanos. Se dice que son nuestros únicos compañeros de la vida, pero la genética no condiciona que dos personas sean compatibles aunque ya hayan nacido de los mismos progenitores.



¿Cuántas veces hemos dicho palabras de odio a nuestros hermanos?, ¿Cuántas veces nos sentimos mal luego de cada pelea? Tenemos la responsabilidad genética de perdonar y querer, pero el contexto social y la competencia sobre el favorito, siempre va a tensar la relación.

»Dos hermanos jóvenes huyen a la naturaleza tras ser cancelados por su familia y su medio social. Obligados a huir de un lugar que ya nada tiene que ver con ellos, se enfrentan a la elección de pasar el resto de la vida juntos sin saber cómo convivir, separados por un abismo de silencio que duró años. Una coraza de rigidez y violencia masculina les impide acercarse a su hermano desde un lugar de afecto o intimidad». Esta es la sinopsis del libreto original de Santiago Nader.

Mi hermano y el Puma está protagonizada por dos jóvenes promesas actorales: Tomás de Jesús y Santiago García Ibañez. Los actores dan toda su energía a una obra que nunca para, se mantiene muy arriba y se vuelve casi crossfit actoral. Se destaca la coreografía y sincronía entre ambos.

Lucia Deca es quien dirige esta obra y es quien da el control a la velocidad a los actores ante la manija y euforia.
Se trata de una obra sobre dos chicos que intentan ocultar el secreto de otro,  dentro de un ambiente privilegiado como es un barrio cerrado y dentro de un contexto de masculinidad tóxica.

Los traumas de la infancia, la crianza, el entorno social y el favoritismo, marca la diferencia entre los hermanos, la serie muestra la grieta que parece grande, pero en el fondo es solo una excusa para evitar el acercamiento. Al final del camino, ese hermano que detestas, es tu mejor confidente, aunque en este caso, sería un puma.

Mi hermano y el Puma es una muestra de energía actoral con dos jóvenes que dan todo en una obra intensa e interesante.

Disponible en Fundación Cazadores los sábados a las 21:30.

Escribió Sebastián Arismendi Ramos.

Crítica: Misión Imposible Sentencia Final

Adiós Ethan Hunt. ¡¿Adiós Ethan Hunt?!

Tom Cruise y su blockbuster, Misión imposible. Thriller de espionaje que en casi 3 horas condensa 3 décadas de una de las sagas de acción más icónicas del cine. Casi 3 horas de “Lo viejo funciona Juan” y depende del criterio del espectador que eso sea algo bueno, o no. Mission: Impossible – The Final Reckoning o Sentencia Final es la parte 8 de la saga. Una entrega marcada con un tono de cierre que parece jugarle una mala pasada por su sobrecarga en diálogos y homenajes, pero como ya nos acostumbra, con espectaculares y magnánimas secuencias de acción dignas del gran cine.

Dirige magistralmente Christopher McQuarrie y una vez más demuestra la importancia de un director con criterio para la puesta en escena en películas de acción sin dejar atrás las metáforas cinematográficas y las segundas historias. Aunque lógicamente, el gran protagonista es Tom Cruise y eso no es novedad. El actor que interpreta al héroe desde las sombras, Ethan Hunt, vuelve a ponerle el cuerpo y alma a una misión imposible, salvar el mundo otra vez. Salvar el mundo, y salvar al cine; hacerlo incluso por aquellos que ni siquiera vamos a conocer.

Una película humanista-anti IA en el siglo XXI, pues el antagonista principal es una Entidad, una inteligencia artificial que planea y ejecuta su perfecto plan para conquistar el mundo, aniquilarlo a su manera y levantarlo siendo un nuevo Dios para aquellos que lo confundan con una divinidad aunque esté muy lejos de serlo. La más humanista de la saga y la más colectiva también. No voy a enumerar a todo el reparto que tiene tanto buenas como malas interpretaciones pero quiero destacar entre varios, y aunque tenga un rol menor en el film, a Katy O’Brian que se come la pantalla en cada cuadro que aparece, ¡por favor, qué actriz! Lamentablemente, como punto bajo, Gabriel interpretado por Esai Morales, deja mucho que desear por esa caricatura de villano. 

Nadie se salva solo es el lema a impulsar en la actualidad, pues el héroe no puede hacerlo todo. Hunt tiene una vez más a sus fieles compañeros y en esta entrega se forma un nuevo equipo, más universal, que lo acompaña y salva al mundo junto a él. Sí, Hunt es el héroe de héroes pero en todas sus posibles soluciones, si no fuera por quienes lo ayudan y acompañan hubiera fallado en cada uno de los pasos de su meticuloso plan.

La película ofrece entretenimiento y acción de escalas increíbles. Es buenísima, pero es irregular. Con tantos puntos altos como bajos. Tiene esa acción a la que sólo Tom Cruise puede y quiere ponerle el cuerpo y la vida. Se valora y agradece con aplauso firme al terminar la película por las secuencias del submarino o el clímax de la batalla de la avioneta. Pero los puntos bajos, sumado a la gran expectativa sobre el film después de las últimas grandísimas películas que realizaron la dupla autoral director-autor, parecen dejarlas algunos escalones por debajo de sus predecesoras y aún más por el tono de cierre que parece no estar a la altura de la grandísima saga que es. Su guion no ayuda al ritmo de acción-entretenimiento, especialmente por sus diálogos escandalosamente explicativos que refuerzan y subrayan cada momento del film como si el espectador no tuviera compresión, achata la película sin permitirle ser lo grande que quiere y puede ser. Me duele más de lo que me molesta, pareciera que está escrito no para espectadores de cine sino para aquellos que ya fueron dominados por una IA que les ha fritado el cerebro y les haya quitado la capacidad de pensar.

La película de 170 minutos tiene un montaje que logra no hacer sentir su duración pero no puede evitar que se vuelva densa por su guion donde la estructura constantemente se repite. Los protagonistas explican el plan detalladamente en voz alta, ejecutan ese plan tal cual y en la siguiente escena al espectáculo de acción te explican nuevamente lo que se acaba de apreciar. A mitad del metraje hay una secuencia realmente increíble e impactante de suspenso que al cortar a la próxima escena los personajes explican lo sucedido. Pésima decisión de guion que le quita todo el peso y fuerza a las imágenes. 

Lamento que en mi experiencia, aunque fue muy buena, se la ha comido un poco las grandes expectativas, asumo el error y ansío volver a verla para apreciar lo que realmente es. Aún así, Misión Imposible: Sentencia Final es una película increíble que sólo puede ser apreciada como debe ser, en una sala de cine.

Calificación: 7/10
Por Julián Lloves para La Butaca Web.

Reseña: Familia, sustantivo femenino

Por @soynancybenegas


Sinopsis
Una cena de fin de año reúne a nueve mujeres de la familia con caracteres e historias de vida muy distintas. Lo que pretende ser una celebración tranquila se transforma en una velada compleja cargada de tenciones y secretos familiares que cambiaran el brindis de fin de año.


Reseña
Comedia musical en código bien argentino. Una de esas historias en las que es imposible no sentirse identificado con alguno de los relatos de estas mujeres empoderadas, tan parecidas a la abuela, a la madre, a la tía o a cualquiera de esas figuras femeninas que todos tenemos en la familia.
Una obra bien construida, que va ganando ritmo y fluides con el paso de los minutos hasta volverse irresistible. Con buenos diálogos cargados de humor e ironía dispuestos a ventilar secretos familiares muy bien guardados antes de que llegue el brindis.
Las últimas horas del año traerán propuesta de casamiento, herencias que arreglar, amores prohibidos y varias historias más. Una dosis extra de alcohol y algunas sustancias prohibidas en el camino desataran una noche desopilante y emotiva.
Los cuadros musicales son atractivos, con buenas coreografías y una puesta de luces que acompaña y refuerza la narración. Los músicos en vivo transforman y potencian la es escena, aportando una cuota interesante de energía y dinamismo para la obra.
Fede Fedele y Lali Vidal, guionistas y directores jóvenes e inteligentes que entienden lo que quieren y como llevarlo a escena permitiendo una comedia ágil, atrevida y entretenida con la que uno se puede identificar sin mucho esfuerzo y salir con una sonrisa. Una apuesta fresca y emotiva que invita a reírse de lo propio y a reconocerse en los vínculos más íntimos.


Detalles
Maravillosos momentos que quiero destacar, la invitada religiosa que agradece los alimentos y el efecto de sustancias no aptas son maravillosos, originales y muy muy divertidos.


Ficha Técnica
Dirección: Fede Fedele y Lali Vidal
Reparto: Denise Cotton, Estefanía Alati, Marcelo Albamonte, Agustina Vera, Silvana Tomé, Laura Montini, Florencia Róvere, Juana Cardozo, Camila Ballarini, Lula Andrada, Lu Hayes, Lucia Berraud
Duración: 80 minutos
Funciones: Jueves a las 21 hs y Domingos a las 20 hs en el Teatro Maipo, ubicado en Esmeralda 443

Crítica: Misión imposible: Sentencia final



¿Quién lo hubiera pensado? Un día vimos el final de esta mítica saga protagonizada por Tom Cruise. Luego de una excelente primera parte, nos llega el desenlace de la franquicia de Ethan Hunt; que prometía no solo cerrar por todo lo alto, sino, aparte, de darnos algunas escenas bastante emotivas ¿Recibimos lo que nos prometieron? Veamos que nos trajo Misión Imposible: Sentencia Final.



Luego de los acontecimientos de la anterior entrega, el mundo está al borde del colapso. Con la Entidad controlando casi todos los silos nucleares del mundo, Ethan y su equipo son la última defensa de la humanidad antes de sumirse en una guerra nuclear entre las pocas potencias que quedan en pie.

Antes de ir a ver esta película, había leído por ahí que era de visionado casi obligatorio, repasar al menos la primera y la tercera parte. Bueno, para arrancar con lo malo, vamos a empezar diciendo que esto no es necesario, porque el director Christopher McQuarrie toma de tonto al espectador, poniéndole la secuencia a la que se hace referencia en lo que están diciendo los personajes. No vaya a ser que nos de un acv por tener que hacer un poco de memoria y esfuerzo mental.

Para seguir con lo que no me gustó, si bien la amenaza global sigue siendo la misma, el tono con el que se la enfoca no pareciera ser el de un final de saga. El famoso caos mundial solo lo vemos en un par de escenas protagonizadas por militares y la Presidenta de Estados Unidos. En ese sentido hubiera sido ver algún estallido social o como algún país terminó desapareciendo ante tal peligro armamentístico. Y para terminar con lo malo, hablemos del villano.

Esai Morales había hecho un trabajo aceptable en la anterior entrega, como un villano que siempre parecía estar un paso adelante del protagonista, pero mostrándose sobrio e incluso sofisticado. Bueno, no sabemos si fue por mala dirección de actores, o por motus propio del actor, pero se transforma en una caricatura que hace caras y se ríe mientras hace maldades. En fin, un retroceso para lo que debería ser una de las mayores amenazas qua las que se enfrentó Ethan Hunt.

Pero para hablar un poco de lo bueno, vale decir que el nuevo equipo es bastante interesante y dinámico. La sumatoria de Pom Klemetieff aporta bastante, mientras que el tándem Cruise-Pegg-Rhames se entiende de memoria, y en lo personal, los voy a extrañar. Aparte que las escenas de acción, si bien se sienten pocas en las casi tres horas que dura Misión Imposible: Sentencia Final, siguen siendo bastante adrenaliticas.

Misión Imposible: Sentencia Final es una película okey, que cumple; pero que si se la tiene como el final de una longeva saga, al menos para mí, deja mucho a deber. Una lástima, nos merecíamos un final por todo lo grande.



Lo mejor: entretiene.

Lo peor: el villano pierde con respecto a su predecesora, se queda corta para ser el cierre de toda la saga.



6.5/10

Reseña: Pasión, una tragedia Argentina

«Pasión: una tragedia Argentina» es una obra que captura la esencia de la compañía «Los Pipis» y culmina su «Trilogía de las pasiones» con una propuesta escénica vibrante y profundamente emotiva. La obra, protagonizada por Federico Lehmann y Matías Milanese, se despliega a través de una serie de relatos que exploran temas como la traición, el escepticismo, el amor imposible y la memoria familiar en medio de un conflicto bélico.

Una madre se reencuentra con su hijo, quien llega para confesarle su traición en una última noche. Un padre intenta aferrarse a su pasión para no hundirse en un profundo escepticismo sobre el mundo. Dos jóvenes recuerdan la lejana noche cuando se declararon un amor imposible. Una familia revive un viejo mito sobre un par de guantes mágicos mientras afuera se desata una guerra.


Desde el inicio, la atmósfera es envolvente. Lehmann y Milanese reciben al público con éxitos románticos, creando un contraste intrigante que da paso a la obra. El uso de la música en vivo, a cargo de Stevie Marinaro al piano, es impecable y acompaña de manera magistral la narrativa, realzando cada emoción. La introducción, cargada de texto y descripciones habladas, prepara al espectador para la historia central, combinando de forma notable el teatro físico con una dramaturgia cuidada y llena de profundidad.


Las actuaciones son uno de los pilares de esta puesta. Además del dúo protagónico, Matilde Campilongo se destaca en su rol de madre, llevando sobre sus hombros gran parte de la carga emocional de la obra y encarnando a su personaje con una entrega física notable. Luis Longhi y Camila Marino Alfonsín también brillan, especialmente en las escenas que simulan una filmación cinematográfica dentro de la propia obra, aportando momentos memorables.


La producción de «Pasión: una tragedia Argentina» es un testimonio de la calidad artística de Los Pipis. Con un paso exitoso por el Teatro San Martín y la apertura de temporada en el imponente Metropolitan de la avenida Corrientes, la obra demuestra su impecable nivel técnico, con un notable diseño de iluminación de Miguel Coronel y una escenografía y vestuario a cargo de Micaela Sleigh. Si bien es cierto que el tramo final podría beneficiarse de una mayor síntesis, el cierre es innegablemente excelente y conmovedor.


En definitiva, «Pasión: una tragedia Argentina» es una obra que merece ser vista. No es necesario haber disfrutado de las entregas anteriores de la trilogía para sumergirse en su propuesta. Para aquellos que se acercan por primera vez al trabajo de Los Pipis, esta obra se presenta como una puerta de entrada ideal para conocer su particular estilo, que fusiona lo físico, lo absurdo y una singular propuesta con textos profundos y cargados de emoción.

Elenco: Matias Milanese, Federico Lehmann, Matilde Campilongo, Luis Longhi, Camila Marino Alfonsín.
Composición musical y música en vivo: Stevie Marinaro.

Asistencia de dirección: Paula Sanabria
Música original: Stevie Marinaro
Diseño de iluminación: Miguel Coronel
Confección y diseño de guantes: Galaxia y Mar
Diseño de escenografía y vestuario: Micaela Sleigh
Asistencia de escenografía y vestuario: Maia Doudchitzky
Dramaturgia: Federico Lehmann
Dirección: Los Pipis Teatro (Federico Lehmann y Matías Milanese)
Producción: Los Pipis Teatro, Jimena Morrone.

Este espectáculo fue estrenado en el Teatro San Martín incluido en su temporada 2025 y cuenta con la producción del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Funciones: Martes 20 horas en Teatro Metropolitan.

Entradas por boleteria y plateanet