La Butaca Web. El sitio de difusión de arte y cultura de Buenos Aires y España Reseñas, noticias, críticas en video y mucho más. Visitanos en www.labutacaweb.com ó en alguna de nuestras plataformas. Contacto labutacawebar@gmail.com
El largometraje, que llega a los cines el 24 de noviembre, presenta a una legendaria familia de exploradores, los Clade, que intentan navegar por una tierra inexplorada y traicionera junto a un equipo diverso que incluye a Splat, un travieso compañero de aventuras; Legend, un perro de tres patas y una serie de voraces criaturas.
El elenco de voces en inglés incluye a Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, un hombre de familia que se encuentra fuera de su elemento en una misión imprevisible; Dennis Quaid como Jaeger, el legendario explorador padre de Searcher; Jaboukie Young-White como Ethan, el hijo de 16 años de Searcher, que anhela la aventura; Gabrielle Union como Meridian Clade, una experimentada piloto y compañera de Searcher; y Lucy Liu como Callisto Mal, la intrépida líder de Avalonia que encabeza la exploración del extraño lugar. UN MUNDO EXTRAÑO está dirigida por Don Hall (ganador del Oscar® por GRANDES HÉROES, RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN), codirigida y con guion de Qui Nguyen (coguionista de RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN) y producida por Roy Conli (ganador del Oscar® por GRANDES HÉROES, ENREDADOS)
Hace cincuenta años se estrenó Lección de anatomía de Carlos Mathus, obra que marcó un antes y después en la manera de hacer teatro, sobre todo en los conservadores años setenta y la posterior dictadura militar que sufrió el país.
Censurada en su momento no solo por los desnudos de cuerpo completo que presenta de los actores al inicio, sino también por los polémicos temas que toca, Lección de anatomía estuvo de manera interrumpida en cartelera hasta 20008, no solo fue presentada en Argentina sino también en Uruguay, México, Venezuela, España y Austria.
El lenguaje corporal es el transporte para comunicarnos cuando callamos, es mediante nuestro cuerpo cuando revelamos aquellos secretos que no queremos que nadie sepa, si nos desnudamos completamente, más allá de nuestras vestimentas. encontraremos el alma y lo que realmente somos, con nuestros defectos y miedos.
Antonio Leiva es el encargado de la dirección de este clásico argentino, esta vez llevado al Multitabaris para celebrar sus cincuenta años. El elenco está conformado por Luciano Heredia, Eliana Manzo, Veronica Romero, Alejo Ortiz, Omar Ponti, Valentina Cerati, Emiliano Alvarez, Hermes Molaro, Yamila Gallione, Pedro Raimondi y Javier Salas; estos actores asumen un gran compromiso y valentía al desnudarse frente al público, se despojan de pudores y prejuicios.
Lección de anatomía comprende una serie de seis historias, estas hablan de temas sensibles y humanos como la sexualidad, la exigencia social y familiar, la depresión, confianza y las difíciles relaciones entre padres e hijos. Es un ejercicio catártico.
Las luces de Stefany Briones Leyton aportan sutileza e intimidad al performance delicado perfomance de los actores, estos a su vez componen una pausada coreografía original del gran Carlos Mathus. Junto a la música original de Melina Otero y Martin Sciaccaluga, Lección de anatomía se vuelve una experiencia cercana. Leiva nos obsequia una obra clásica contada desde lo más profundo del cuerpo, un resultado donde desnudamos el alma y nuestra historia personal para poder hablar sin máscaras, siendo nosotros.
Disponible de miércoles a domingos en el Teatro Multitabaris (Corrientes 831). Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web.
Carmen, de George Bizet, libertad, potencia de vida
La Marcha del Toreador de Carmen (1875), la ópera de Bizet (1838-1875) que estrenó Juventus Lyrica el viernes 14 en el Teatro Avenida, con dirección musical de Hernán Sánchez Arteaga y puesta de Ana D´Anna y María Jaunarena, es una de esas piezas musicales llamadas a ser, como en otros tantos casos de la lírica, una flor que puede quitarse de un ramo frondoso y funcionar de manera aislada, con clara autonomía. Eso la ha vuelto una de las óperas que integran el top ten de todos los tiempos. Apenas oímos los primeros acordes ya la reconocemos. Ocurre también con coros y arias: el coro de los esclavos de Nabucco o el aria Casta diva, de Norma, por poner solo dos ejemplos. Y si bien es cierto que el gusto por ese ritmo pegadizo puede llevarnos a oír Toreador una y mil veces, no es menos cierto que también es un hilo enhebrado que va conectando distintos momentos de la ópera (se lo escucha varias veces). Eso, y la presencia de un bailaor que tiene aparición frecuente y que anticipa climas y hechos con la pura expresión del cuerpo, facilita que se perciba el conjunto objetivo y constructivo del “todo musical”, como quería Teodoro Adorno, el filósofo y músico marxista para quien la música, intraducible al lenguaje verbal y articulado, no puede ser más que una experiencia “desnuda” de sensibilidad que puja por soltar las cadenas de la mercantilización consumista y emanciparse con rasgos de autonomía del capitalismo cultural que todo lo vuelve dócil y asimilable.
Y algo de eso hay en Carmen, que cuenta con varios rasgos que la posicionan en el lugar de una ópera que esquiva la pesada consideración de una obra confirmatoria de tradiciones dominantes. Contrariamente, casi todo en ella (en la obra y en el personaje) conspiró contra lo esperable. Y si hoy se nos vuelve intolerable presenciar el crimen en escena de una mujer libre y autónoma sin la catarsis que mueve al comentario, es porque guarda, como en la novedad nunca callada que actualiza todo clásico, infinidad de sentidos para seguir pensándola, tarea que Ana D´Anna y todo el equipo que comanda desde hace casi 25 años, asumen ante cada desafío lírico que emprenden, aportando notas de particular encanto que pueden advertirse en un interés claro por la presencia siempre efectiva de notas de innovación escénica y un gran talento para que el cuerpo del que emana la voz sea también un cuerpo actoral, fresco, compositivo…, capaz de producir sentido y no limitarse a un mero ejercicio recitativo. Juventus es una fiesta, y la alegría y el entusiasmo de este enorme grupo de enamorados de la música lírica se contagia todo el tiempo a los espectadores, que disfrutamos sin pausa de un espectáculo que siempre regala notas de sorpresa. Hablé de comentario sobre el femicidio de esta ópera, y agrego que, en medio de la función, mi compañera de butaca, una mujer de casi 80 con quien hicimos buenas migas apenas nos sentamos y conocimos, tal vez por estar montados en la ansiedad y la alegría que abre todo espectáculo lírico, acercó sus labios a mis oídos, y sentenció esa máxima que ya es vox populi, felizmente: “Cuando una mujer dice no, es no”. Creo que en mi nombre les hablaba a todos los hombres. Tiene razón, Carmen dice “no” varias veces al pedido de clemencia, que luego troca en insistencia y tenacidad inquebrantable de Don José (Marcelo Gómez), un enorme Don José en la rampante voz de un ogro, suavizada en la cadencia por el amor de una gitana: sí, efectivamente, vemos en escena las modulaciones y matices de una voz que traduce con eficacia los vaivenes de las galerías de un alma contrariada entre esta “diabla” y la Micaela de su madre y de su tierra.
Pero Carmen ya no lo ama; es libre y se afirma en ese carácter de su pueblo sin fronteras. Obrera de cigarrería, leída por la tradición en la órbita del Don Juan, en el mito de la mujer fatal y “meridional”, asociada a la mirada de un España ancestral más extranjera que propia, aunque Prosper Mérimée, el novelista sobre el que Ludovic Halévy y Henri Meilhac escribieron el libreto, nunca haya visitado España.
Se sabe que Carmen en realidad es una obra más cercana a la Francia de la década de 1870 que a la España que oscila entre república y reacción, y que termina con la restauración borbónica de 1874. Es esa Francia que ya cuenta con grandes personajes femeninos que rozan la heterodoxia, la “herejía”, el adulterio: Emma Bovary, de Flaubert; la señora y la señorita Dufour en Une partie de campagne, de Maupassant. Esa mirada francesa construye una constelación de majismo, gitanismo y tauromaquia: la pasión y el instinto del toro; es que Carmen morirá en su afirmación tosuda de la negación a Don José, una navarro que actualiza la oposición entre el Atlántico y el Mediterráneo, que tensiona su deseo entre una Micaela magistralmente conformada por Rocío Giordano —que grita y contorsiona en un cuerpo desesperado el clamor de su tierra, y que reclama a Don José su arraigo como hijo en la carta de su madre que le alcanza— y Carmen, la nómade, la contrabandista, la asesina, la esquiva del amor y como el amor (“L’amour est un oiseau rebelle, que nul ne peut apprivoiser, et c’est bien en vain qu’on l’appelle, s’il lui convient de refuser… L’amour est enfant de bohèmè”). Como Carmen, el amor es imprevisible y sin lógica. Se comporta como un fugitivo que escapa del territorio y del Estado, un punto de no retorno.
El cabo Don José, por el contrario, integra una fuerza de seguridad. D´Anna corporiza el control estatal no solo en los uniformes de la guardia, sino también con el desnivel en el que se encuentran con respecto al pueblo llano: están sobre tarimas o escaleras, más arriba, van muñidos de armas y conforman cercos con los que encierran a sus víctimas, la primera, Micaela. También D´Anna ha construido con solvencia el contrapunto entre ambas heroínas, cómo zigzaguean o forcejean frente al acoso de la fuerza policial: Micaela esquiva, no opone resistencia, más bien elude, a diferencia de Carmen (una muy sensual Rocío Arbizu), que enfrenta, pechea, opone resistencia, se mueve como un hábil cervatillo entre miradas y cuerpos que quieren poseerla, y cuando lo logran, sabe pergeñar ardides de bruja con encantos y seducción de Celestina, la astuta alcahueta de la gran tradición literaria española.
Este asunto pone en consideración el carácter singular, maldito, estigmatizado de la cultura gitana, que, sin embargo, recibió consideraciones alentadoras como afirmación de nomadismo y potencia de vivir, así, por lo menos, celebró el filósofo alemán Friederich Nietzsche esta obra de Bizet, de cuya representación salió montado en una estela de gozo porque retomaba el proyecto inconcluso de la obra wagneriana, el maestro con el que se había desilusionado y al que había visto por última vez de paso por Italia, después de romper todo lazo de consideración por su olvido de los valores del Canon de Bayreuth para convertirse en un “hombre que reza por las noches oraciones católicas con su mujer”. Recordemos que el proyecto de Nietzsche había encontrado en Wagner el espíritu trágico griego: lo dionisíaco y lo apolíneo, y ve en Carmen, en este sentido, una confirmación elevada de la vida y la libertad, y una continuidad de aquel proyecto. Son los años de su fuerte antigermanismo y de un acercamiento a la cultura italiana y a la francesa, es decir, al Sur, en esa síntesis con la Europa del Norte, que también replica Bizet con la España de Carmen (Navarra y Andalucía) y que retoma el proyecto de la tragedia. Otros elementos dionisíacos de Carmen son la tauromaquia, esa práctica ancestral hispánica, que expresa profundos sentidos anclados en el carácter indomable de las pulsiones humanas, y el rechazo a un arte de formas armoniosas y redentoras, y a la máquina estatal a través de la práctica del contrabando, por el cual marchan a la costa violando fronteras y aduanas, en un contexto de fuerte reafirmación de las naciones. La vitalidad y el arrojo de Carmen, que Don José intenta atajar continuamente a través de las promesas de un amor tradicional, la llevan a encontrarse con el sino trágico: el destino de muerte que lee en la tirada de cartas, junto a las muy vivaces Frasquita (Sabrina Pedreira) y Mercedes (Daniela Prado), destino en el que se afirma y reconfirma con destellos de inflexibilidad de la que se ufana (“Non! Je sais bien que c’est l’heure, je sais bien que tu me tueras; mais que je vive ou que je meure, non, non, non, je ne te céderai pas!”), toma forma escénica el dueto del ruego de José y la negativa de Carmen, que en la puesta de Juventus adquiere el ritmo de una corrida tenaz, vibrante, funesta. Con razón ha dicho Nietzsche sobre este asunto que la obra de Bizet es breve en su felicidad, casi repentina, sin perdón, un rasgo que encuentra en la “raza” calé, en la “serenidad africana”, meridional, “morena, quemada”. Se trata no solo de un personaje que halla origen en ese continente que los europeos colonizaron y esclavizaron, sino de una obrera, una mujer de la clase trabajadora que desafía el poder estatal, las leyes del comercio, los amores carceleros, fumando a la salida del trabajo públicamente, en tiempos en que las mujeres, salvo las prostitutas, lo hacían en el ámbito privado y a hurtadillas. La entrada de Escamilla a la plaza, en el acto final, es una verdadera fiesta. Un muy pintoresco barítono, Juan Salvador Trupia, anticipa la verdadera corrida: Carmen será la víctima, Don José clava el cuchillo al grito de “damnée”, endemoniada, lo mismo que si hubiera dicho: bruja, gitana, negra, puta.
Primavera Sound es un festival de música originario de Barcelona, se trata de un evento que reúne artistas de talla internacional, que así como el ya popular Lollapalooza, intenta reunir artistas de distintos estilos y generaciones en un evento masivo. Este 14 de octubre fue el dia de la primera fecha del desembarco de Primavera Sound llamado «Road To Primavera», un evento más pequeño en cantidad de artistas que sirve como adelanto a lo que vendrá, pero que ha traído artistas de gran calidad como son «Las ligas menores» «Cat Power» «Pixies» y el cierre de «Jack White».
Una verdad que debo decir es que este evento nos trajo una primavera un poco fría, si nos ponemos en cuestiones de clima, más estando en Costanera Sur, pero fue el ambiente que se generó lo que nos hizo entrar en calor. La banda indie de rock argentina llamada «Las ligas menores» fue la encargada de arrancar una tarde que se iba llenando de gente con mucha expectativa de lo que sería este evento , que además de los músicos que reúne, resulta ser también un sitio de encuentros para pasar la tarde con amigos y relajarse un rato. La banda abrió la fecha con mucho entusiasmo, en el escenario de Flow que fue montado de forma estratégica y ha permitido a que todo el público pueda disfrutar los shows desde donde se encuentre.
La segunda ronda fue para Cat Power, la cantautora estadounidense que brilló en su show en el que se lució su gran voz y el estilo tan versátil de su música. Estuvieron presentes canciones como «The Greatest» «Manhattan». El público ya se encontraba afianzado cerca del escenario al ver a la artista estadounidense y donde ya la noche se estaba acercando.
En cuanto a la organización, si toca advertir que se debe hacer una caminata larga cuando se llega al establecimiento pero esta todo remarcado y no hay ningún inconveniente para llegar. También las dudas venían en cuanto al lugar donde se realiza a el festival. En ese mismo sitio se había hecho hace varios años el Pepsi Music, si nos remontamos a eventos masivos. Si, puede ser que no sea el sitio más accesible pero para tranquilidad de todos, el espacio contaba con una inmensa cantidad de seguridad para poder facilitar el acceso de cada uno de los asistentes. Allí dentro nos encontramos con el famoso cartel de Primavera Sound, iluminado y que es el sitio ideal para la foto de asistencia. Allí dentro se encuentra los sectores de comida, el stand de flow, un PS Lounge para quienes cuentan con su entrada víp, y sectores para tomar tragos y cervezas (donde se verifica que eres mayor de 18)
La noche cobró una fuerza inmensa cuando fue el turno de Pixies, quienes estrenaron su octavo material discográfico llamado Doggerel y aprovecharon este espacio para dar una muestra de ello. La Argentina Paz Lenchatin se encontraba presente en la banda al ser el reemplazo de la bajista Kim Deal. Se trató de un show de hora y media que rompió la noche con muchas de sus clásicos también como Monkey Go to heaven o where is my mind.
El gran cierre lo llevaba Jack White, quien estuvo al frente de The White Stripes, aquel dúo que marcó el rumbo del rock hace unos 20 años y que luego de la disolución del grupo ha mantenido una sólida carrera solista pero que también se esperaba un poco de recuerdo de su anterior éxito. Ya se hacían las 23 horas, gran parte del público se había quedado para este cierre y también mucha gente es la que llegaba exclusivamente para dicha presentación y es así como White empezó con un público ferviente, que ya con el recital de pixies se sentía un clima festivo en el que no importaba ni el frío ni el viento que se sentía por esos lados. Obviamente se cerró la noche con Seven Nation Army, ya siendo casi un himno de representación del artista.
Primavera Sound arrancó con toda, en un festival que promete traer grandes artistas y que en noviembre habrá un gran plato de recitales que encantará al público con todos los gustos. Yo mientras voy armando mi calendario, esperando a Bjork el próximo 9 de noviembre. Y para que estén avisados, aun pueden comprar sus entradas a través de Allacces.
Morat, el grupo musical de origen colombiano, se presentó el pasado 11 de octubre en Buenos Aires en el Movistar Arena. Esta ha sido la primera de sus noches, ya que también tenía programada una segunda fecha el 13 de octubre, ambas funciones con localidades agotadas. La banda, tocó sus más grandes éxitos y se conectó con su público en una imponente puesta en escena de este Morat World Tour 2022.
El martes 11 fue el día de la primera fecha de la banda en Buenos Aires, y se ha notado la expectativa que todo el público que tenía para ver a los artistas colombianos. Su música, que tiene tendencias al pop latino, ha logrado con sus canciones alzar una carrera con un género necesario y que han sabido mantenerlo en pie. El estadio se encontraba repleto en un show que estaba agotado desde que apenas salió en venta y la gente ha hecho saber el entusiasmo que se tenía por este esperado regreso al país.
No faltaron sus canciones populares, en las que se han destacado «Besos en guerra» «Porfa no te vayas» «Cuando nadie ve». También se ha aprovechado la ocasión para anticipar la llegada de su cuarto material discográfico que se llamará «Si ayer fuera hoy». También el show ha tenido una invitada especial, que ha sido la artista chilena Cami, con quien interpretaron «Yo no merezco volver» y que ha sido una colaboración muy celebrada en el show, también destacando la increíble voz en vivo de cami.
Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales hicieron de esta jornada una noche magica para sus fans. Morat nos ha regalado un primer show en el que demuestran que el pop latino sigue vivo y en el que con sus letras y el carisma que brindan, nos anticipan que tendremos a este cuarteto proveniente de Bogotá por un buen rato.
Agradecemos a Universal Music Argentina por habernos permitido asistir al recital como corresponsales de prensa.
La literatura junto a la historia, son dos de las materias que más causan desmotivación en los adolescentes, si bien no es un factor común y se generaliza el comentario, todo esto tiene que ver en la forma en que se enseñan. El peso cae sobre el profesor para que las artes literarias no sean un tedio y más aún, para romper el estigma que algunos llaman »La literatura no sirve para nada»
El cineasta Diego Lerman, conocido por la serie para TV titulada La casa o filmes como Una especie de familia, La Mirada Invisible, entre otros; regresa con un drama realista sobre la relación de profesores y alumnos en un ambiente marcado por la violencia y las drogas. Lucio es un académico de las letras que tomará la decisión de dar una suplencia en una escuela secundaria a las periferias de Buenos Aires, esta experiencia estará llena de obstáculos pues tendrá que educar, motivar e inspirar a alumnos que conviven en un ámbito socio familiar conflictivo.
El Suplente nos recuerda a películas como Entre les murs, Detachment, Freedom Writers, Monsieur Lazhar, La Sociedad de los poetas muertos, etc. Es una fórmula ya conocida que puede formar un género parte: drama escolar. El Suplente muestra una realidad más que clara que se ignora dentro de los ambientes de clase media alta, para muchos la escuela es una experiencia sanadora y para otros una supervivencia y escape al mundo real.
Juan Minujin hace su papel más humano y sensible al protagonizar de profesor que busca dar luz a estos chicos, Rita Cortese tiene una interpretación breve pero fuerte y determinada, el aclamado actor chileno Alfredo Castro tiene una participación conmovedora y por último pero no menos importante, el cast de los chicos, que sin experiencia actoral pudieron dar naturalidad al filme.
El Suplente es un drama escolar sincero, directo, humano que más allá de hablar de las relaciones entre profesores y alumnos, habla de la empatía y la esperanza.
A partir de las 17.30 horas por el canal 605 de Flow, se podrá disfrutar de la transmisión de la primera fecha del prestigioso mega evento europeo que se llevará a cabo por primera vez en Argentina mañana viernes 14 de octubre en Costanera Sur. Además, todos los horarios, shows, accesos y toda la información.
Primavera Sound es uno de los festivales internacionales más prestigiosos a nivel global. Tras cumplir 20 años de historia, con una curaduría distintiva y fiel a su estilo disruptivo e innovador, el mega evento europeo concretará su primera edición en Argentina mañana, viernes 14 de octubre, en Costanera Sur.
Con la producción de DF Entertainment y Primavera Sound, la primera jornada del festival, denominada “Road To Primavera”, contará con una grilla de calibre internacional encabezada por Jack White, Pixies, Cat Power, y Las Ligas Menores, que representarán a nuestro país en esta esperada apertura.
La primera jornada del festival será transmitida desde las 17.30 horas por el canal 605 de la plataforma de entretenimiento. El streaming en vivo de Flow, se podrá ver desde todo el país, a través de cualquier dispositivo y en cualquier lugar y contará con contenidos exclusivos dirigidos por conductores invitados Mikki Luzardi y Clemente Cancela, entrevistas especiales y notas de color acerca de todo el evento.
HORARIOS
PUERTAS: 17 horas LAS LIGAS MENORES: 18 a 8.45 horas CAT POWER: 19.15 a 20.15 horas PIXIES: 20.45 a 22.15 horas JACK WHITE: 22.45 a 00.15 horas
MEDIOS DE PAGO DENTRO DEL PREDIO
En el predio se van a poder adquirir productos de merchandising, alimentos y bebidas a través de diferentes medios de pago: efectivo, tarjetas de crédito y débito.
CÓMO LLEGAR A PRIMAVERA SOUND BUENOS AIRES
Para llegar a Costanera Sur, el público podrá optar por diferentes opciones:
Líneas de colectivo:
Líneas que llegan al predio: 2 y 4 Líneas que circulan por Metrobus del Bajo: líneas 8, 29, 33, 61, 62, 64, 74, 86, 93, 130, 143, 152 y 159.
Si los usuarios toman Líneas del Metrobus del Bajo tienen dos opciones:
Bajar por la Facultad de Ingeniería y caminar 2,2 km hasta la puerta de ingreso, cruzando por Vera Peñaloza. Bajar por la altura del Hospital Argerich y caminar 2 km hasta la puerta de ingreso, cruzando por Rawson de Dellepiane. PRÓXIMAS FECHAS: DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE
Luego de “Road To Primavera”, el festival continuará su recorrido del 7 al 11 de noviembre en Costanera Sur y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Con una grilla para recordar, la segunda parte Primavera Sound en Buenos Aires contará con artistas de primer nivel internacional como Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde,Bjork, Charli XCX y Mitski, entre muchísimos otros.
Paramount+ anuncia la llegada de El Gerente a Paramount+ y a las salas de los cines ATLAS, donde estará disponible con exhibición limitada durante una semana. La película original de Paramount+ que se estrenará el próximo 20 de octubre, está dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Carla Peterson, junto a Luis Luque, Cecilia Dopazo, Valentín Wein, Marina Bellati, Mónica Raiola, Agus “Papryka” Suásquita e Ignacio Saralegui, entre otros.
El Gerente narra la historia de Álvaro, un gerente de marketing que hace tiempo ha perdido la gracia. Separado, padre de un hijo adolescente con quien apenas puede mantener un dialogo, aburrido en un trabajo sin desafíos y un cuerpo que empieza a sufrir las consecuencias, su vida ha entrado en un largo stand by del que tendrá que despertar cuando Manganaro y Federica (el dueño de la empresa y la nueva gerente general estrella), le exijan innovar sus mediocres campañas de venta. Álvaro y su equipo tendrán que estar a la altura de las circunstancias, pero la idea que bajo presión aparecerá lo llevará por un camino inesperado de exposición y riesgo que no parecía dispuesto a encarar. La campaña pone a su marca líder de televisores en el centro de la escena mediática y a Álvaro en la cuerda floja: desde ahí tendrá que revisar cuáles son las cosas importantes que está a punto de perder y debe recuperar.
El Gerente se podrá ver en exclusiva en Paramount+ o en las siguientes salas durante el período de una semana desde su estreno: • Atlas Alcorta • Atlas Patio Bullrich • Atlas Nordelta • Atlas Caballito • Atlas Flores • Atlas Liniers • Cinema Adrogue
Escrita por Patricio Vega (Hermanos & Detectives, Tesis sobre un homicidio) y producida por Paramount en asociación con Tresplanos e Infinity Hill, El Gerente está inspirada en el libro El Gerente de Noblex, (que se basa en la promoción creada por Gaston Bigio y Marcelo Romeo) cuyos derechos exclusivos mundiales fueron adquiridos por Paramount
Nuestro lado salvaje va más allá de tener el uso de la conciencia y reconocernos, lo que nos separa de las especies de las que descendemos es solo el uso de la inteligencia. El movimiento, la expresión y las acciones a veces delatan el animal que llevamos dentro.
David Señoran entiende bien estos términos y traspola el animal hacia el hombre, lo masculino en su obra de danza interpretativa: Las bestias.
»La masculinidad y el cuerpo se entrelazan a través del movimiento y la fuerza, entendiendo masculinidad desde un punto de vista performativo, es decir, la ficcionalización del cuerpo y sus acciones que logran una emergencia del hombre frente a lo bestial y las múltiples posibilidades de ser del cuerpo en el deseo. «Las bestias» es una obra «para hombres no mansos». Así reseña su obra el dramaturgo y coreógrafo David Señoran.
Con un equipo de jóvenes bailarines conformado por Rodrigo Bonaventura, Lautaro Cianci, Lucas Coliluan, Matías Furio, Luis Garbossa, Gastón Gatti, Sergio Jardín, Cristian Katari, Arian Ortellado, Joaquín Toloza, Fernando Vera y Eduardo Virasoro; se conforma una jauría, una manada, un festín de bestias.
Desde los primeros minutos Señoran juega con el terror y seducción, le da voz a los cuerpos de sus bailarines y estos se dejan mover por las tenues pero apacibles luces de David Seiras y la tenebrosa pero melancólica música original de Alejandro Catarino. La luz y música penetra en los cuerpos de los bailarines y como si fuera un guion, éstos van a contar una historia con sus movimientos.
Erotismo, salvajismo y conmoción forman parte de la intensidad de emociones que Señoran pone en la puesta de su obra, hace de Las Bestias más allá de once bailarines tratando ser animales, once talentos mutando de cuerpo.
Disponible los viernes a las 22:30 en El portón Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034). Escribió Sebastián Arismendi.
Las paredes escuchan pero también murmuran, si se diera la oportunidad de saber lo que el otro opina, se armaría el caos y caen las caretas, las paredes funcionan como separador de clases.
Un hombre come una picada con un amigo de su infancia, mientras discute sobre sus privilegios de clase, del otro lado la cocinera y el bachero hablan sobre las dificultades de tener un trabajo mal pagado. Unos se quejan de lo mucho que tienen y otros de lo poco, el mesonero irá girando el escenario y mostrando el otro lado de las cosas.
Damian Kepel es el encargado de dirigir y escribir esta obra, en ella pone sus preocupaciones sobre la brecha social y a su vez, rompe la pared de la misma, tal cual como lo hizo Bon Joon-ho en Parasite. Lo que nos separa más que una pared, es una línea dibujada por tizas.
El mayor atractivo técnico es el escenario giratorio en 360 ° hecho por Ramiro Starosta. El escenógrafo compone con sumo detalle, una barra de restaurante caché y del otro lado, una cocina típica de cerámicos blancos y bachas de acero inoxidable. Estos dos escenarios se pueden girar de manera rápida y oportuna con la ayuda de algún actor. Del otro lado tiene un humor ácido y punzante, el mismo nos hará reír pero por su parte nos hará decir por dentro: yo estuve de ese lado.
Disponible los miércoles a las 21 horas en el Tinglado Teatro (Mario Bravo 948). Escribió Sebastián Arismendi para La Butaca Web.