Palabras de Oscar Frenkel, Director del film “El origen de la tristeza”

Se estrena en el Gaumont el 20 de septiembre y va a circular por otras salas.

“Somos muy exigentes, Pablo también (Pablo Ramos, guionista), creo que fue muy importante para este logro, ser todos bonaerenses, del conurbano, de haber entendido el sentido de lo que queríamos contar. Pablo es de Avellaneda, yo soy de San Martín y Eduardo Pinto, también del conurbano, es el fotógrafo, que interpretó muy bien lo que queríamos comunicar.

El desafío fue no hacer una película costumbrista. El tema de la luz es muy importante; los colores también, trabajamos con dos colores principalmente: el celeste y el azul, y el rojo para las explosiones, que además representan la camiseta de Arsenal de Sarandí (el club de ellos), por eso el trabajo estético, de la luz, artístico y narrativo, para que se vea esa realidad y, por otro lado, salir del costumbrismo, eso fue como más complicado.

Por otra parte, quisimos hacer la mejor película que podíamos. Tardamos más tiempo de una película común, pero fue bien visto desde el punto de vista de lograr y dar todo. Muy exigente fue en ese sentido, Pablo, quién estuvo detrás de cada detalle, permitirse y permitirnos esto de más allá de los tiempos, la dedicación que le dimos.

La respuesta al origen de la tristeza, la tiene Pablo. La novela se llamaba antes “El estaño de los peces”, que es uno de los capítulos de la novela, pero en la editorial nos dijeron que pongamos otro título, entonces dijimos… “es el fin de la infancia” y de ahí viene el título.

Esta película ganó un premio como ópera prima del INCA, del gobierno anterior. Se realizó gracias a las políticas anteriores. Hoy no sé si ganaríamos o no, pero está muy difícil el financiamiento y podría no hacerse, quedaría afuera seguramente. También nos ayudó muchísimo, la Municipalidad de Avellaneda, eso es muy importante. Fue clave su ayuda, nos ayudaron con todos los permisos, las locaciones, los chicos que actúan son todos casi de Avellaneda.

Con respecto al protagonista, se hizo un casting y gracias a un gran trabajo de un actor, que cuidaba a los chicos, en los ensayos, en los momentos de la filmación que estuvo conteniéndolos, estando al lado para cuidarlos, para que se aprendan la letra, cuidarlos en su interpretación, fue muy importante todo eso. La mirada de Gabriel es un logro compartido entre la actuación y el encuadre, y la fotografía, donde, bueno el cine es compartido, muchas cosas hacen a la imagen.

Los equipos de filmación son todos nacidos en el conurbano bonaerense, sentíamos la película, comprendíamos lo que queríamos, y teníamos, por así decirlo, el alma de la novela. Es una novela escrita por Pablo, pero vivida por muchos. Entonces la pudimos realizar, porque habíamos vivido algo de eso, teníamos el ambiente.

En el grupo hay una chica, Marisa, que juega solo con nenes, lo que es un poco universal también. En esa edad, hay grupos de chicos y chicas, que todavía no definió nada sexual, y hasta lo que uno quiere de la vida… todos tuvimos esos amores, la maestra, aquel amigo, está todo eso, algo sucedió después del primer beso, sucedió el amor, no se si tuvieron relaciones sexuales en términos físicos.

La idea de la búsqueda del debut está presente, todos quieren debutar, ella los acompaña y el resto se pregunta por qué. No se cuestiona a la homosexualidad, sino que ella va con una mina a debutar, ¿qué va a hacer una chica con una chica?… viste cuando sos chico pensás quién te gusta, por ejemplo, un amigo y es un descubrimiento… no sabes, es la mirada de un chico, después cuando descubren que hay sexo y deciden tenerlo, eso marca el fin de la infancia.

Pablo trabajó sobre el texto para la película, hay cosas que están en la novela, pero muchas otras, no; por ejemplo, el caso de Rolando, él es su amigo grande del barrio, que trabaja en el cementerio, eso está más claro en la novela y en la película no tanto, pero él es el que le regala un libro que lo define y le dice que te va a ayudar mucho (Triste Le ville de Abelardo Castillo).

El fin de la infancia es como una muerte, en relación al desapego familiar, la madre tenía una enfermedad y por eso tomaba pastillas, y en un exceso … hay cosas que un chico no entiende y después las entendés. La madre está angustiada por cosas, por el taller…

El padre tiene muy pocos diálogos, sólo cuenta un par cosas, porque es un padre ausente, un padre que trabaja, que es parte de los problemas de la familia, no contados.

El tema de lo que representa el taller… porque tiene representaciones la película, la idea de un país donde la gente de los barrios labura… Un tipo puede ser un obrero y tener su taller, esa idea de país que se terminó, digamos, con la dictadura.

Es una película con sensibilidad social, en la cual se habla de la igualdad, donde se puede ser pobre y con dignidad, con trabajo, donde el hijo de un obrero puede ir a la escuela.

Y en la película, hay cosas que se terminan, por eso es el origen de la tristeza; también el padre tiene su tristeza que es no poder tener su taller, la madre que no puede tener la familia que quisiera tener, un amigo que pierde la vida por un robo, llevado por los amigos, por la droga.

Por eso el origen que significa el final de muchas cosas… El origen de la tristeza… cuando empieza algo es porque algo se terminó, como la vida y la muerte.”

Laura Pacheco Mora.

Reseña: Lontano Blu, de Ignacio Gómez Bustamante

En el marco del Proyecto Nexo, un puente artístico entre Italia y Argentina, se presentarán entre septiembre y octubre, en el Teatro Método Kairos, de Palermo y Banfield Teatro Ensamble, cuatro obras de las cuales tres fueron gestadas en colaboración entre el Sementerie Artistiche, Banfield Teatro Ensamble y Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires.

Este domingo 16 de setiembre a las 18 hs tuve el placer de estar presente para admirar la obra “Lontano Blu”. La historia comienza con una actriz ensayando un monologo, sobre la muerte. Esta actriz, no está segura como hacer su monologo. Tiene un compañero de escena que explica las dudas que la invaden. Se muestra las diferentes formas en que se lo podría encarar. A medida que la obra avanza, se hace disruptiva en el espacio. Si hablamos de la muerte es imposible no hablar de la vida. La interrupción que se produce es con la realidad, en imágenes y en palabras se recorre desde el nacimiento hasta la muerte.

No es una obra fácil de reseñar, es un lujo dentro del teatro, con mayúsculas, hay una plasticidad en los actores, una libertad escénica, un libro atrás sólido, una calidad interpretativa de alto nivel, la hace una pieza dramática donde el público se pone de pie para aplaudir, como reconocimiento a la excelente labor.

Tienen la oportunidad de contar con otras fechas en septiembre, en Lomas de Zamora y en Capital Federal.

Para quienes les interese tengan presente en Banfield Teatro Ensamble realiza la segunda parte del Seminario “Aproximación a Stanislawsky”, con un estudio de montaje de “La gaviota”, de Anton Chèjov (desde el 13 de setiembre hasta el jueves 4 de octubre de 19 a 23 hs).

Cierro la reseña con esta frase de la pieza: “Conozco una manera de que te olvides de tu muerte. Acordate de la mía.» Uno de los potentes diálogos de Ignacio Bustamante, en boca de este binomio actoral Manuela De Meo y Pietro Traldi. Los invito a verla, porque tampoco la olvidarán.


Ficha técnico artística

Duración: 60 minutos
Clasificaciones: Teatro, Adultos
BANFIELD TEATRO ENSAMBLE
Larrea 350 Lomas de Zamora – Buenos Aires – Argentina
Teléfonos: 4392-2011
Web: http://www.teatroensamble.com.ar
Sábado – 21:00 hs – 22/09/2018

EL MÉTODO KAIRÓS TEATRO
El Salvador 4530 – Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
Teléfonos: 4831-9663
Web: http://www.elmetodokairos.com.ar
Domingo – 18:00 hs – 23 y 30 de setiembre

Reseña: Como todos los días

Por Gonzalo Borzino

Un canto de aprecio a las cosas simples de la vida: la historia de cuatro jóvenes newyorkinos que intentan vivir con plenitud, felicidad y amor, desafiando una ciudad que trata de tragarlos, hundiéndolos en el olvido de las grandes urbes. Por un lado esta Deb (Manuela del Campo), una estudiante cínica con un sueño demasiado grande, quien conocerá a Warren (Lisandro Nesis), un romántico frustrado que busca dejar su marca en el mundo. En otra parte, pero no demasiado lejos, Jason (Argentino Molinuevo) y Claire (Sofia Rangone), una pareja en reciente convivencia, deben sortear los obstáculos que conlleva tener vidas acuestas, los secretos de ella contra las particularidades de él. En suma, es una lucha de egos desesperados por no ahogarse en las masas anónimas.

Musicalizada por Mariano Homps quien, a pesar de contar solamente con un piano para acompañar a los actores, logra que las historias se desenvuelvan bella y emotivamente. Las voces de los cuatro personajes transmiten eficazmente su constante personalidad y estado anímico, como un espejo sonoro, fiel a las vibraciones del alma. Los cuatro lograron adaptar las canciones a sus personajes de una forma sumamente natural y con un lenguaje corporal muy propio. El trabajo de dirección en esta área ha sido sublime.

En contenido narrativo, sin embargo, no dispone de un trabajo innovador. Con una disposición que plantearía un relato coral (al menos en principio), las historias se enredan en las calles de la gran manzana pero de forma tan sutil que al poco tiempo se perciben como dos líneas paralelamente trazadas que apenas interactúan entre sí. Lo que por un lado funciona como un reflejo de ciudadanos anónimos, falla en la estructura general quedando como dos historias con contenido un tanto decepcionante.

Otro punto negativo es el trabajo escenográfico el cual, a pesar de haber dispuesto una clara propuesta minimalista, apenas hace uso de las relecturas de los distintos objetos. Las sillas son sillas que se mantienen a la vista, y los personajes que en ellas se sientan no desaparecen de la diégesis del relato, por más que se queden quietos en el fondo. La gran diferencia con la obra original radicó en la forma del recinto teatral, ya que en el under newyorkino los personajes interactuaban con el público, además de salir y entrar por distintas puertas a los laterales, no teniendo que empaquetarse en los límites de un escenario clásico. Al no disponer de estas libertades, se debieron optar por alternativas de disposición espacial para una obra que se la pasa dando saltos. Y, debido a su condición elemental, este vago trabajo escénico es algo difícil de ignorar, resultando aburrido a la vista.

Una obra musical exportada del mundo anglosajón, escrita y compuesta por el americano Adam Gwon (String, Cake Off). En su décimo año desde su estreno en el Off-Broadway, llega al teatro Border por los martes de septiembre y Octubre. Si ven al musical por la musicalización, la armonía actoral y el trabajo corporal, esta es una obra que vale la pena. De lo contrario, será algo más de todos los días.

Ficha técnica

Título de la obra: Como todos los días

Género: Musical

Teatro: Teatro Border, Godoy Cruz 1838. CABA.

Duración: 80 minutos

Estreno: 11 de septiembre – únicas 8 funciones

Funciones: Todos los martes a las 20.30 hs

Precio: $300

Promoción: 2×1 con Club La Nación

Entradas a la venta en el teatro o por Plateanet: https://www.plateanet.com/Obras/como-todos-los-dias

Elenco: Lisandro Nesis, Michel Hersch, Manuela del Campo, Argentino Molinuevo, Sofía Rangone y Macarena Giraldez

Dirección: Colton Pometta

Dirección Musical: Mariano Homps

Libro, letra y música: Adam Gwon

Dirección de arte: Natalia Roscelli

Comunicación y prensa: Lucila Chain

Producción ejecutiva: Juana Civit

Producción general: Mario Micheloni

#2 Festival de arte trabajador

En el mes de la primavera, Radar de los trabajadores, agrupación de índole sindical de nuestro país, apuesta a crear una red de producciones culturales. En esta oportunidad, el segundo festival artístico, de jueves a domingo, durante el mes de setiembre, a la gorra, con 90 espectáculos, 15 salas y 700 artistas (bailarines, cantantes actrices, actores, directores, coreógrafos, etc.).

Se realizan diferentes manifestaciones culturales, en varias sedes. Tuve la oportunidad, el sábado 15 de setiembre, de ser espectador de la propuesta “Varieté Danzas” “Mujer” y “Luces, sueños y colores”, realizada en el Auditórium Malvinas Argentinas de la Asociación Bancaria. Una hermosa noche de humor, de danza contemporánea, baile folklórico.

Hay muchos espectáculos a la gorra, inclusive infantiles, los sábados y domingo desde las 15 hs. El circuito, además de Capital Federal en la sede de la Asociación Bancaria, Sala Caras y Caretas, La máscara, Hasta Trilce, Teatro Empire , Auditorio APSEE, Sala El Tipográfico, además se extiende a Avellaneda en el Teatro Roma, la Casa de la cultura de Merlo, o el centro cultural de Ezeiza.

Para consultar la grilla con las salas y horarios de espectáculos se accede a la página https://www.radardelostrabajadores.com.

Las reservas de entradas a 0 $ (cero pesos) es en la mismo página, seleccionado el evento y la cantidad de personas que deseen ir.

Levantan como propuesta, el primer concurso de literatura infantil y juvenil, “Imaginer{ias, Vuelan las palabras” hasta el 30 de noviembre se pueden presentar trabajos. Quienes estén interesados, para conocer las condiciones, pueden acceder a la página:

http://www.atecapital.org/noticia/concurso-de-literatura-infantil-y-juvenil-vuelan-las-palabras

Radar del Trabajador, es un espacio de los trabajadores recreado para que los trabajadores artísticos puedan mantener encendida la fogata de la cultura.

Páginas de consulta

https://www.radardelostrabajadores.com

Reseña: Ciervo pie blanco

Tuvimos el placer de ver la obra Ciervo pie blanco, obra de Leandro Silva que se presenta los martes en el teatro El extranjero. Cabe destacar desde un principio el excelente trabajo realizado tanto por su director Juan Martín Cervetto como el de cada uno de los actores en escena. Se trata de un atrapante drama familiar, donde las obligaciones y el deseo de una vida distinta se interponen ante el aislamiento, que tarde o temprano caerá en la desestabilización.

Una familia decide dejar la cómoda ciudad para irse a un lugar más propicio para el cuidado de “Caye” el menor de los tres hijos que sufre un padecimiento inusual. Este sitio nuevo que aparenta ser ideal y próspero para Caye, no lo es para el resto de la familia que se ve envuelta en una contradicción; abandonar la nueva tierra fría para cumplir sus propios proyectos o simplemente olvidarlos y quedarse a cambio de que Caye recupere su fuerza y mejore su vida.

 

Caye es una persona especial , aquel hijo que tuvieron que aislar para evitar los peligros que conlleva vivir en sociedad. Por eso la familia , o al menos quien la comanda , decide irse a vivir al monte , un sitio en el que podrán mantener seguro a este muchacho. El problema principal no dista mucho de la realidad , muchas personas se ven obligadas a tomar decisiones difíciles para proteger a quienes aman o sienten que tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Hasta qué punto puede sostenerse eso ? ¿Está bien arrastrar a otros a una vida que no eligieron? Se trata de un drama familiar sobre las emociones , sobre la protección de los seres queridos y la búsqueda de una vida propia en algunos personajes. Son los hermanos de Caye quienes toman el camino de la rebeldía, sobre aquella vida que les tocó vivir , con una interesante relación entre los hermanos que tienen pensamientos parecidos pero su actuar es distinto y lleva a la confrontación entre ambos.

El personaje de Jorge Lorenzo es uno de los más interesantes en esta puesta . Siendo el patriarca de la familia , es quien tiene la responsabilidad y la culpa sobre la vida que todos están llevando, es tal su rigidez y terquedad , que es difícil poder descifrar sus emociones tanto para los personajes como en el espectador. Una vez que el conflicto alcanza su clímax , el personaje se deja ver puro y razonable, más que destacable interpretación. No hay que olvidarse de Caye, interpretado por Emmanuel Martínez, se trata de un niño que es puro , libre de secretos y emociones escondidas. La fragilidad de este muchacho se transmite efectivamente en el espectador y es quien le da sentido al relato. El trabajo actoral es de excelencia, muy bien equilibrado el desarrollo de todos los personajes.

Ciervo pie blanco es una obra para no dejarla pasar , se trata de una historia que atrapa desde un principio y que nos regala sobresalientes actuaciones. Un drama sobre la familia , las decisiones y el peso emocional que esto conlleva. Altamente recomendable…

Director: Juan Martín Cervetto
Autor: Leandro Silva
Elenco: Jorge Lorenzo, Silvia Geijo, Sebastián García, Emmanuel Martínez y Leandro Silva
Escenografía: Mariu Estrada
Vestuario: Maru Morgana Graessle
Música: Germán Villagrán
Maestro de idioma: Carlos “Cucho” Temístocles Gill Ríos
Diseño de arte: Eva Victoria y Roman Alejo Bazzi
Fotografía: Tute Luberto
Asistente de dirección: Román Alejo Bazzi
Producción: Nicolás Piro
TEATRO EL EXTRANJERO
Valentín Gómez 3378, CABA MARTES 20:30hs

Reseña: Al norte de Providence

De la obra de Edward Allan Baker, en el Método Kairós, los viernes a las 23 hs, se está representando “Al norte de Providence”, bajo la dirección de Gastón Cocchiarale.

La historia de dos hermanos, los cuales hace tiempo no se ven y se encuentran afectivamente distanciados. Bobbie interpretado por el actor Tomas Pintos Kramer, vive en un lugar despreciable y lo viene a buscar su hermana Carol, con la interpretación de Malena López. En esa habitación se desarrolla este encuentro donde cada uno se rescata a sí mismo, a partir de confesiones que los unen y que nunca se habían atrevido a contar, debido a un hecho en el pasado, cargando con las culpas y bajo la presión de una realidad actual que es el disparador que motiva el encuentro.

Las obras de este neoyorkino, Baker, se caracterizan por ser de un acto y han sido producidas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Baker ha sido merecedor del premio 25 Anniversary Award for Teatrical Excellence otorgado pr The Ensemble Studio Theatre de New York.

Una obra intimista, donde el elenco tiene la oportunidad de fluir con las emociones, con un alto nivel interpretativo y de exigencia, demostrando ambos, su calidad interpretativa, a partir de su experiencia y capacitación en el ámbito teatral con grandes como Agustín Alezzo en el caso de Pinto Kramer, de Claudio Tolcachir para Malena y el director Gastón Cocchiarale que como actor se ha destacado en trabajos en cine y TV como “El Clan” de Pablo Trapero, “Permitidos” de Ariel Winograd.


Ficha técnico artística

Dramaturgia: Edward Allan Backer

Actúan: Malena López, Tomás Pinto Kramer

Diseño de luces: Jorge Ferro

Diseño gráfico:Nahuel Lamoglia

Asistencia de dirección: Julieta Schapira, Bianca Vicari

Dirección:Gastón Cocchiarale

Duración: 45 minutos
Clasificaciones: Teatro, Adultos

EL MÉTODO KAIRÓS TEATRO
El Salvador 4530
Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
Teléfonos: 4831-9663
Web: http://www.elmetodokairos.com.ar

Viernes – 23:00 hs – Hasta el 28/09/2018


Reseña Diana Decunto

Crítica: Historias de ultratumba

Por C.J Colantonio

Me niego a catalogar a esta película como dentro del género de terror contemporáneo. Seríamos más benevolentes si la juzgáramos como un homenaje a DEAD OF NIGHT (1945) dirigida por cuatro directores y que se caracterizó por ser una cinta con episodios. Ése terror inglés, que productoras como AMICUS, se destacaron en desarrollar con guionistas de la talla de Robert Block (Psicosis) y que ni siquiera mostraba una gota de sangre.

Más allá de eso, aquí hay una mal interpretación sobre el manejo del suspenso. Los personajes se acercan a la oscuridad sin miedo y no entendemos el porqué, a tal punto que es forzado. ¿No es mejor que tenga miedo y que deba enfrentarlo? Desde ya, no es algo que diga yo, grandes maestros del suspenso han demostrado que para lograr ésos momentos, el espectador debe saber más que el protagonista.

El protagonista es uno de los escritores y directores que adaptó este material desde su propia obra teatral. Este dato nos otorga una pista sobre el porqué los personajes están sujetos a ciertos trazos gruesos que en la pantalla debieron ser adaptados. Difícil salir de algo que seguramente en teatro resulta favorable.

No te preocupes, si te duermes, te despertarán los típicos efectos de películas de terror, como esos videos que te mandan por whatsapp. Atento a la imagen final, la que tendrá un acento poético, lo mejor para mi gusto. Aunque… te anticipo, Martín Freeman (Sherlock, Fargo) volverá a fastidiarnos con sus manierismos actorales a los que nos tiene acostumbrados, tan predecibles como estudiados. No te hagas ilusiones con el tráiler estilo David Fincher. (5/10)

Crítica: El origen de la tristeza

Crítica: Laura Pacheco Mora

Esta es la historia de Gabriel o Gavilán, un chico de 12 años, que vive con su familia en la zona del Viaducto. Transcurre en un barrio bonaerense de Avellaneda y se pudo filmar, en gran medida, gracias al apoyo de la Municipalidad. Son las vacaciones de verano y junto a “Los Pibes”, su grupo de amigos, pasan los días en la calle. Una explosión amenaza al Barrio, la muerte inesperada de un amigo y un frustrado plan para debutar sexualmente, acercarán al protagonista y a sus amigos a algunas de las revelaciones que la vida les tiene preparadas: el dolor, la tristeza y el inevitable fin de la infancia.

Afiche-El-Origen-de-la-Tristeza.jpg

Resulta muy gratificante ver una película nacional de excelencia; tanto el Director Oscar Frenkel, como el Guionista Pablo Ramos, eligen contar una historia sin grandilocuencia, a través de pequeños detalles y sólo con un carácter emocional en el sentido de expresar calidez, lo cual es muy difícil de lograr.

Sentimos el gran compromiso de ambos, que además de ser amigos de la vida y gracias a la simbiosis que existe entre ellos, podemos hoy, tener el beneficio de disfrutar su trabajo.

Hay una coherencia y conexión excepcional entre el qué se está contando y el cómo, raro de ver en estos tiempos en la pantalla grande. Simple e impredecible, como la vida; excelentemente narrada por una voz en off que aparece en la dosis justa en el transcurso de la película; nos muestra una realidad dura, pero sin la necesidad de dar golpes bajos, con un delicado y preciso criterio.

Es un film para nada pretencioso, sincero y realista, un retrato de lo cotidiano. En la transición de la niñez a la adolescencia, siempre existe una pérdida o duelo, que, con sutileza, delicadeza y altura, esta historia, logra atesorar, para mostrarnos esa etapa de la vida por la que todos atravesamos, consiguiendo así que nos veamos reflejados e identificados con el protagonista.

Existe un respeto hacia el espectador que conmueve, no nos subestiman en ningún instante. La mirada del Director hacia el personaje, no es desde la superioridad o bajo relación de condescendencia, sino que busca ponerse en los ojos del protagonista y lo logra con fluidez y naturalidad.

Un bello e inteligente ejemplo de que es posible contar una historia, quizás común, sin utilizar recursos extraordinarios, más que transmitir el amor por un barrio bonaerense, de gente simple con fuertes convicciones, en donde se respira la lucha del laburante en otros tiempos de nuestro país. Es, además, una crítica política y social.

Nos encontramos con un exquisito guion, el cual es muy poético; diálogos profundos y la excelente labor de Eduardo Pinto, en Fotografía y encuadre, quién nos regala de principio a fin planos asombrosos e ingeniosos, que nos acercan a las vivencias del protagonista.

Queda claro que la película es de por sí, exitosa, ya que se siente la satisfacción de los realizadores, entendemos que comprendieron muy bien qué querían contar y como querían hacerlo y esto, desde mi punto de vista, es lo que te acerca al público. La prensa aplaudió con énfasis al finalizar la proyección, que tiene alma, corazón, ángel y está realizada por artistas que, sin lugar a dudas, aman lo que hacen. Ahora es el turno del espectador, de deleitarse con esta obra de arte. Por mi parte, estoy ansiosa por verla nuevamente.

Podría explayarme mucho más con respecto a esta película nacional de la que me enamoré y aplaudí con gran entusiasmo, sin embargo, prefiero que ustedes saquen sus propias conclusiones e invito a que no se la pierdan.

Calificación:10/10

FICHA TÉCNICA

Dirección: Oscar Frenkel
Guión: Pablo Ramos
Dirección de Fotografía y encuadre: Eduardo Pinto
Música: Ernesto Snajer
Producción: Javier Leoz
Empresas productoras:
Suda cine
Web: www.sudacine.com.ar

País de rodaje/producción: Argentina

Duración: 71 min.

Diálogo con Hans Weingartner, Director y Co-Guionista del film “303”

FB_IMG_1536930201164.jpg

 

En un cómodo y cálido diálogo, en el que se habla de varios temas, podemos descubrir y conocer a la persona detrás del Director, un ser muy agradable, con inquietudes interesantes y sumamente sencillo.

El éxito le llegó sobre todo por dos películas: Das weisse Rauschen («El ruido blanco», 2001), en la que Daniel Brühl interpreta el papel de Lukas, un estudiante esquizofrénico; la segunda es Die fetten Jahre sind vorbei (literalmente, «los años de abundancia han terminado», 2004), que narra la historia de tres jóvenes antisistema interpretados por Daniel Brühl, Julia Jentsch y Stipe Erceg. Ambas cintas recibieron multitud de premios. Die fetten Jahre sind vorbei se estrenó en más de 50 países bajo el título inglés «The Edukators«.

Con respecto a su motivación para contar esta historia, Weingartner expresa:

El film 303 en la superficie, se podría decir, que es una película de amor, pero tal vez más que mensaje referirnos a cuál es la pregunta fundamental y ese cuetionamiento está relacionado con qué es lo que determina a la humanidad y nos convierte a nosotros en hombres; y una vez que nosotros nos damos cuenta de las fortalezas que tenemos como humanos, eso tal vez, nos daría la posibilidad de salvar a la humanidad; el capitalismo, de hecho, está oprimiendo a la naturaleza del hombre.

Creo que la característica que más nos diferencia con los animales, es el sentimiento que podemos tener por el prójimo, lo que hoy en día, llamamos empatía, y eso de hecho es esta sensación que el capitalismo anula. Un ejemplo muy simple, que no se corresponde con la naturaleza humana, es matar animales, esclavizarlos, torturarlos y después, finalmente, comérselos.

Ningún hombre mataría con un hacha a una vaca y después pondría a cocinar la carne y comérsela.  La industrialización o tecnificación de este proceso, es lo que después llevó a oprimir esta empatía, el consumo de la carne genera el %60 del calentamiento global, que está en gran medida ligado a esta industria de la carne. Entonces si nosotros de hecho decidiéramos no consumir carne, podríamos sobrevivir; es decir que, en cierto modo, nosotros, estamos matándonos por el consumo de la carne y este karma de asesinar a los animales, en cierto modo, se está volviendo en nuestra contra, porque podríamos decir que hay 8.000.000.000 de animales de uso o de aprovechamiento en este mundo y nosotros todo este dolor que ellos sienten también lo percibimos.

Otro ejemplo sería que nadie tomaría un serrucho y cortaría un árbol verde y vivo, porque cualquier persona sentiría dolor al hacerlo. De todos modos, estamos abatiendo toda la selva tropical porque podemos dejar de lado nuestra humanidad que justamente se está perdiendo, por todos estos temas tecnológicos.

Y podríamos decir que 303 celebra la empatía; en una canción pop diría que celebra el amor, pero yo prefiero decir que celebra la empatía. Siempre mis películas tratan los mismos temas, de cómo podemos generar un mundo más justo, de cómo podemos superar la soledad; está presente ese anhelo por el sentido comunitario, la comunidad en sí y creo que eso está relacionado con mi propia biografía porque de niño siempre me sentí muy solo, a pesar de venir de una familia de ocho hermanos, nuestros padres siempre es como que nos incitaron a oponernos los unos a los otros, provocando contradicciones y eso generó este anhelo por el amor y sentir el calor familiar.

Mis personajes son los que buscan el amor, sin embargo, la realidad es que soy yo el que lo busca. Obviamente está relacionado también con mi búsqueda de un lugar en el mundo que esté en paz, siempre fue un sueño mío, pero nunca encontré ese sitio, por eso el mundo se me presenta como un lugar frío, en el que hay mucha lucha, y estoy convencido que la causa de ello, es este sistema económico en el que vivimos, esta locura que busca el crecimiento constante, que siempre quiere más y más y por eso el mundo no puede ser un lugar pacífico, puro y calmo.

Hay países que son más pacíficos que otros, que se van acercando cada vez más a mi ideal, como Dinamarca, por ejemplo, que tiene un sistema social muy fuerte, donde uno paga quizás hasta un %60 de impuestos, pero a cambio formas parte de esa gran comunidad y hace años los daneses son el país que ganan una y otra vez en estas encuetas que se hacen y se caracterizan por ser el país más feliz del mundo.

Alemania depende demasiado de los Estados Unidos, pero es un caso muy particular y extremista, porque está relacionado con hechos históricos, que después de la Segunda guerra mundial fueron bastante adoctrinados por los estadounidenses, en los que se decía que la cultura alemana estaba prohibida y era hasta peligrosa; las películas estadounidenses se muestran muchísimo en Alemania y los programas de TV también captaron la mayoría del mercado.

Desconocía el éxito de Los Educadores en Argentina, lo cual es muy gratificante. Es decir, que llegó el mensaje que transmití en este film. La pregunta es ¿eso alcanza? No es tan fácil eliminar el capitalismo. A veces pienso que habría que matar a todos los ricos… (risas)… pero es ridículo pensar en eliminar a los millonarios, así no se acaban porque siempre surgirían nuevos y tampoco serviría de nada asesinar a los 100 presidentes de las compañías más millonarias del mundo. Porque lo absurdo de esto es que las compañías hacen lo que se espera de ellos, generar una ganancia máxima.

No creo que los ricos en sí, sean malas personas, creo que, si yo fuese rico como ellos, también me convertiría en un idiota. Considero que viene de la mano con el dinero. Hay que cambiar los principios. Que ese también, es el punto de partida de 303, hay que cambiar son las películas, las leyes, por ejemplo, una ley que determine que el fin de las compañías no sea garantizar la ganancia máxima, sino la felicidad y el bienestar de sus empleados.

 

Laura Pacheco Mora.

Crítica: “303”, un film de Hans Weingartner

Crítica: Laura Pacheco Mora

 303 comienza con la presentación de 2 jóvenes, Jule (Mala Emde) una estudiante de biología de Berlín, que va camino a Portugal en una van Mercedes 303 y Jan (Anton Spieker), dando un claro mensaje de que cada uno de ellos, “racionaliza el sentimiento del amor” y a medida que transcurre esta road movie, avanzan acompañados por bellísimos paisajes, música y nosotros transitamos el camino junto a ellos.

FB_IMG_1536790915958

Después de un inicio complicado, ambos se convierten en compañeros de viaje, y pronto hacen que el espectador se pregunte en qué más se podrían convertir aparte de eso. Un camino permanente que recorren juntos, viendo siempre una ruta, como metáfora del recorrer de la vida, que, si permitimos que fluya, nos llevará a esos lugares a los que nadie ha llegado, a descubrirlos y desnudar nuestros corazones.

303 tiene más profundidad que otras películas de amor, complementa la manera ingeniosa en la que los guionistas posponen lo que todos sabemos que va a ocurrir y que queremos que suceda, logrando entre ellos una química deliciosa, y convirtiendo, si se quiere, a esa van, en un lugar en el mundo muy íntimo y amoroso, que ambos personajes buscan sin saberlo.

Jule y Jan hablan de los horrores del capitalismo, temas recurrentes en los films del Director y Guionista, Hans Weingartner, y de los milagros de la cooperación, de genética y de atracción, de sexo y de psicoanálisis, de fidelidad y de evolución, etc. Su mundo compartido se basa en estas charlas, que los hace más transparentes, derriba los obstáculos inevitables que podría haber entre ellos.

Es muy importante captar los mensajes que se transmiten a través de los diálogos, de manera muy sutil y reflexionar profundamente al respecto. Puesto que, fiel al estilo del Director, la crítica social y política, está presente de manera constante.

Como humanidad, necesitamos abrir nuestros corazones, descansar la mente, romper esas barreras invisibles y simplemente amar, es lo que queda claro aquí.

No se trata de una simple historia de amor, hay reminiscencias a otros filmes del Director, por ejemplo, Los Educadores y El ruido blanco, (recomiendo ver) y esto sucede automáticamente, sin forzarlo, por lo que nos encontramos con el autor.

En definitiva, 303 nos refresca lo que está implícito de la vida, somos seres sensibles, sociables, completamente vulnerables ante el amor y es imprescindible despojarse del ego para lograr enamorarse y confiar, la lógica nada tiene que ver con la pureza y naturaleza de este bello sentimiento.

 

Calificación: 9/10