Crítica: Two Basilicas

Critica de Diana Decunto
Cobertura del 33° Festival internacional de cine de Mar Del Plata

zwei-basiliken.jpg

Documental del director Heinz Emigholz, en el marco del 33th Festival de Cine de Mar del Plata.  Muestra dos iglesias,  una catedral gótica italiana y una iglesia neogótica danesa,   con estilos diferentes de alrededor del siglo XVI. La filmación es excelente, estimo ha sido realizada con ayuda de drones, es un paneo de interiores y exteriores, con diferentes luces, con sol y nublado. La única crítica que le haría es la falta de un subtitulado o voz en off que describa más detalladamente que se está viendo. Tiene un cartel al comienzo y luego es un despliegue de imágenes que se van mostrando como quien desenrolla una alfombra.

La cámara y edición son excelentes, en el lugar y momento adecuado. La fotografía es destacable como logra rescatar la solidez de las obras arquitectónicas que tienen cinco siglos o más y se las ve, hoy,  fuertes y robustas.

Viendo este film no puedo evitar  preguntar ¿Cuántos siglos más durarán? ¿Qué evidencias  históricas guardaremos de lo que alguna vez fue? ¿Tal vez en algún momento se presente la necesidad de implotarlas,  porque todo tiene una vida útil? Por eso me parece que esta documental formara parte de la historia y el otro interrogante es ¿cómo se hicieron estas construcciones? Hay fuerza, importancia en la estética, prolijidad, detalle, calidad en el material, precisión cuando no existían excavadoras, ni grúas, ni palas mecánicas, ni diversidad de materiales como hoy. El material se reducía a madera, piedra y ladrillo al horno. Y me surgen más dudas. ¿Por qué la construcción de hoy  no intenta cuidar la estética con tantas herramientas que si lo permitirían? Muchos a los cuales lean mi reseña y que no es difícil encontrar que sepan más que yo sobre construcción y arquitectura, me repliquen que los edificios modernos siguen otro estilo de estética a la cual contestaré que si pero actualmente la estética está subordinada a la funcionalidad y no es un fin en sí mismo, como evidentemente lo fue en épocas pasadas.

Ya está fuera de cartel, porque estuvo el 11 y 12 de noviembre en el cine Ambassador.

 

Calificación 9/10

Duración 36 minutos

Director Heinz Emigholz

 

23-Heinz-Emigholz-2-620x465

2017 Bickels: Socialism
2007 Streetscapes [Dialogue]
1984 Die Basis des Make-Up


Nació en Alemania en 1948. Es director, escritor, dibujante, productor y profesor de cine en European Graduate School en Saas-Fee, Suiza. Dirigió más de 15 largometrajes; entre ellos, Schindler’s Houses (2007, 22º Festival).

 

Reseña Diana Decunto

Consignas.de.radio@gmail.com

Crítica: The american Dreamer

Crítica de Diana Decunto
Cobertura del 33° Festival internacional de cine de Mar Del Plata

large_550_tmp_2F1519157612255-p9tjw1qs89t-bb774388d9f36b193cb03c7a26567db2_2FCINE808_HighresCover.jpg

Como en todos los órdenes de la vida, siempre hay una de cal y otra de arena. En el marco  del 33th Festival Internacional de Cine de Mar del Plata del 10 al 17 de noviembre, no me agradó y no tuvo aplausos por parte del  público fue el film de origen estadounidense: The American dreamer.

Este film con dirección de L.M. Kit Carson, Lawrence Schiller  hace alusión al sueño americano, el cual no creo para nada que sea el que plantea la película con respecto al sueño que busca la gente común, que ha sufrido y lo seguirá haciendo con la pérdida de sus propiedades, por hipotecarlas y no contar con fondos para pagarlas, por la desocupación, las leyes inmigratorias discriminantes, etcétera, etcétera.

Lejos del sueño americano, esta película  muestra el consumo de sustancias tóxicas, el uso de armas. Realmente una pena en un excelente actor como Dennis Hopper, que hizo excelentes films. Mi evaluación es en cuanto al contenido fílmico, no aporta nada y sino quisiese involucrar al sueño americano, podría tomarlo como la visión particular de un actor y cineasta, que tiene derecho a expresar sus ideas pero me parece ofensivo querer llevar en alto una bandera a la cual el ciudadano común no comparte.

Muy buena la música de balada que acompaña el film, también la fotografía y en defensa de la película hay parte del monologo que  resulta de cierto interés.

Quien esté interesado en conocer esta historia, la puede ver en Sala  4 del cine Ambassador el 13 de noviembre a las 10:00. Duración 90 minutos.

Sobre la programación del festival puede recurrir a la página: http://www.mardelplatafilmfest.com/es/programacion

Calificación 3/10

 

Directores:

L.M. Kit Carson, Lawrence Schiller

Schiller Carson - editada.jpg

 

1971 The Lexington Experience

Lawrence Schiller nació en Brooklyn en 1936. Produjo y dirigió más de veinte telefilms.

Kit Carson nació en 1941. Actor, guionista y productor, coprodujo Bottle Rocket (1996) escribió varios guiones y adaptó, entre otros, el de París, Texas (1984). Falleció en 2014.

 

Reseña Diana Decunto

Consignas.de.radio@gmail.com

 

Crítica: Harold & Maude

Crítica de Diana Decunto
Cobertura del 33° Festival internacional de cine de Mar Del Plata.

harold-maude

La segunda película,  del domingo 11 de noviembre, dentro del 33th Festival Internacional de Cine en Mar del Plata,  una película estadounidense, con un estilo muy particular para narrar la historia, pero el final contiene un hermoso mensaje el cual,  tal vez, desentona con el estilo en general del film, pero termina siendo un detalle.

Es la historia de un joven de nombre Harold, cuya edad oscila entre los 16 y 18 años pertenecientes a una emblemática familia de EEUU, vive con su madre, la cual es indiferente a lo que le pasa a su hijo. Harold intenta llamarle la atención con sus teatralizados intentos de suicidio, a los cuales la madre permanece indiferente.

Para tratar de sacarle esa obsesión compulsiva, Harold tiene asistencia sicológica sin mayores progresos, su tío insiste en la necesidad de ser enlistado  en el ejército y su madre prefiere recurrir al casamiento. Mientras este joven, con escenas grotescas y/o risa, se resiste a todas estas posibilidades, de casualidad se encuentra con Maude.  Una adorable anciana, de métodos no convencionales para moverse en el mundo, amante de la vida y ambos Maude y Harold comienzan a congeniar y mutuamente se complementan, sin ser la edad un obstáculo. Comienzan  construyendo una amistad. Maude le abre caminos como lo podría hacer una abuela o una madre y la relación entre ambos se profundiza.

Maude logra en Harold,  hacerlo reír y llorar, consigue que las  emociones afloren.

Los protagonistas principales Ruth Gordon, Bud Cort, excelente la actuación y los papeles secundarios, también impecables en cuanto a la caracterización de los personajes.

Este film quien esté interesado lo puede ver en el ámbito del festival de cine de Mar del Plata en el Ambassador, Sala 4, el viernes 16 a las 19:30. Su duración son 91’.

Calificación 9/10

 

 El director

Hal Ashby

Directorhalash.jpg 

Nació en 1929 en Utah y dirigió 12 largometrajes, incluido El regreso (1978), por el que fue nominado al Oscar por Mejor Director. Murió en 1988 en Malibú.

 

Reseña Diana DECUNTO DIANA

Consignas.de.radio@gmail.com

Crítica: Julia y el zorro

Critica por Douglas Poito

Instagram @douglaspoito  Twitter @dpTalento

FB_IMG_1541974001075

Julia (48), ex actriz y su hija Emma (12) se instalan en una casona en un pueblo de Córdoba, Argentina. Es invierno y Julia debe arreglar la casa para venderla. Ha pasado el tiempo desde la muerte de su esposo y el padre de Emma, pero todavía viven el duelo. La tristeza ha hecho a Julia callada y distante con su hija. Una noche, Julia se encuentra con Gaspar, un amigo de toda la vida. Junto con Emma, ambos encuentran una manera de reconstruir sus vidas comenzando un proyecto incierto de un nuevo tipo de familia. Con esta interesante trama llegará el próximo 29 de noviembre a las salas de Buenos Aíres, este filme argentino que demuestra el linaje que ha ido proyectando el cine de este país en los últimos tiempos .Un filme escrito y dirigido por la cordobesa  Inés María Barrionuevo y protagonizado por Umbra Colombo en el personaje de Julia. Considero que esta película es una joya visualmente hablando. Es una película “pretenciosa”, sin llegar a ser peyorativo, por su cuidado estético. Es un filme que es sumamente prolijo en sus encuadres, cinematografía, vestuario, maquillaje, composición escénica, planimetría y puesta en escena. Nada está fortuito, todo está milimétricamente bien cuidado. Se nota y realza el gusto exquisito de la directora y su empatía por lo bello y elegante. Todo esto hace que el filme no sea espontáneo si no que resalta sobremaneramente la dirección, cuestión que lo digo sin ánimos de ser negativo, debo confesar que soy amante de la belleza en una composición escénica como la que está presente en esta película. Es un filme de ritmo lento que te va atrapando sin darte cuenta, sin estar consciente, de un momento a otro estás sumergido en su trama. Las actuaciones son de buena calidad. Colombo en el personaje de Julia está de muy buen nivel. La música y su banda sonora también tienen sus méritos. Es un filme que recomiendo si eres amante del cine de calidad, a pesar de no ser comercial. Confieso que no entiendo el nombre de la película y su vínculo con el zorro debido a que en el filme mismo no se establece una relación emocional contundente de este animal con Julia. Más se evidencia a pesar de no ser presencial, un nexo con el personaje de Emma, hija de Julia en la película.

Ficha:

Elenco: Umbra Colombo (JULIA), Victoria Castelo Arzubialde (EMMA), Pablo Limarzi (GASPAR)

Guión y Dirección: Inés María Barrionuevo

Productora: Tarea Fina

Productores: Juan Pablo Miller y Inés María Barrionuevo

Producción Ejecutivo: Juan Pablo Miller

Dirección de Producción: Candela Treffinger

Jefe de Producción: Nicolás Giorgis

Dirección de Casting: Soledad San Martin

Asistente de Dirección: Luciano Giletta

Dirección de Fotografía y Cámara: Ezequiel Salinas

Dirección de Arte: Carolina Vergara

Vestuarista: Sol Muñoz

Maquillaje y Peinado: Eva Perea

Dirección de Sonido: Atilio Sanchez

Música: Germán A. Sanchez

Montaje: Rosario Suarez

Duración: 105 min.

Distribuye: Cinetren.

 

Puntuación: 7,5/10

Crítica: Descubriendo a mi hijo

Descubriendo a mi hijo (Ga’agua) dirigida por Savi Gabizon (Israel) de estreno en Argentina el 15/11/18 (Distribuidora: Mirada Distribution) – Crítica de CJ Colantonio.

poster descubriendo a mi hijo baja

La historia se ha contado algunas veces, “un hombre descubre que tiene un hijo”, pero no de esta manera.  Ahí es donde esta cinta demuestra que la creación de los personajes es tan importante en el proceso de escritura de un guión, desde mi experiencia, fundamental antes de pensar en un relato.

Cómo piensa el protagonista y cómo el espectador descubre con él a un hijo que lo siente como una esperanza en una vida donde el éxito económico lo encuentra sólo. Con cierto aire italiano, Fellinesco (de Fellini, que juega entre la realidad y la fantasía), Savi Gabizon (Israelí) hace alarde de su enorme creatividad al abordar temas que lo había hecho sobre el amor no correspondido (La tragedia de Nina) y los vínculos rotos.

Sería muy fácil spoilear esta película y como no tengo la intención de hacerlo, voy a aprovechar para alentar a quienes como -en definitiva- ponen en bandeja lo que vas a ver cuando te sientas en una butaca.  No sólo es la prensa ó los cineastas que dan una mirada sobre sus colegas; acá la osadía es de Mirada Distribution que trae esta película -y otras tantas- y abren algo más que los ojos del público.

(Calificación: 8/10).

Crítica: Julia y el zorro

JULIA Y EL ZORRO de Inés María Barrionuevo, de estreno en el festival de Mar del Plata – Crítica de CJ Colantonio.

FB_IMG_1541974001075.jpg

    Cuando hay problemas en el guión es muy difícil remontar con la fotografía, es más, se vuelve errática, intentando buscar algo que no hay.  Si no queda claro de qué la va, de pronto se te ocurre hacer una que otra buena imagen fuera de la trama que el espectador con cierta esperanza cree que dice algo más, pero no, sólo es eso.  No hay siquiera un poco de respeto por el espectador cuando se pretende remontar un relato con esas pequeñas luces.

La protagonista no cae bien porque no hay nada siquiera valioso en lo que dice.  No tiene ninguna luz. Nada es una fábula como parece pretender el título, no enmascara nada al espectador que sólo ve una pintura natural de poco color, no realista, incoherente.  No existe intención alguna. Su depresión la ciega en continuar algo y llega tarde siempre, además se arrepiente. No tiene fuerza en sus piernas, como no tiene convicción en sus palabras, nada le crees a este personaje lavado, sin construcción, sólo una descripción pequeña de un media carilla donde se lee: su marido falleció en un accidente de coche, pero no me prestaba atención.  

¿Cómo es posible que una protagonista no encuentre iniciativa o le dure tan poco el impulso?  Es por eso que se le escapan las cosas, es una espectadora más. Sus conflictos lo único que le hacen es remarcar sus limitaciones y ni siquiera atina a enfrentarlas, abre el capó y que salga el humo, deja que la hoja se la lleve el río como si ello quisiera decir que se le va el ego, es muy enclenque.  No hay admiración acá. Sólo un “cholulismo” mediocre de los personajes que la rodean. Ninguna acción es sostenida.

Es desilusionante que nadie de quienes estuvieron involucrados en este relato tenga dos dedos de frente para leer el guión ni siquiera en montaje.  Como si justamente eso no fuera lo más importante. Así estamos, todo el mundo que escribe algo, cree que tiene un guión, cero respeto por el arte del guionista.

De pronto el cine argentino demuestra algo con coraje, otras veces no; después nos quejamos.  Que quede claro, dejemos de improvisar, para eso existen otros lugares.

(Calificación: 3/10).

Reseña: Entre lo que ya no está y lo que todavía no está

El jueves 8 de noviembre a las 20:30, en la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martin, en el marco de XI Jornadas de Investigación en Danza 2018: Arquitectura del tiempo, pasó Juan Domínguez con un espectáculo, con un profundo alcance, ya desde  su título: “Entre lo que ya no está y lo que todavía no está”.   La propuesta de este profesional del arte de la danza fue  una clase magistral de teatro, demostrando a estudiantes, público en general, críticos teatrales, directores,  todos los caminos posibles que existen en el ámbito del teatro no clásico y deja abierta la puerta para preguntarnos de todo lo que nos estaremos perdiendo.

Juan Antonio Domínguez Rojo  es  su nombre completo y su seudónimo artístico Juan Domínguez, oriundo de Valladolid (España), está formado en danza clásica, contemporánea, en España y Estados Unidos. Es un artista itinerante, de una amplia formación, además de las inquietudes que siempre haya tenido sobre este tipo de propuestas, parte son las opciones a las que se ven obligados en caer los profesionales de la danza, por tener una  vida útil menor comparada con otras ramas artísticas. Las opciones de un bailarín, a cierta edad,  son cerrar la puerta  y retirarse o como el caso de Julio Boca, continuar pero del otro lado de la vidriera, como directores, profesores de un equipo de baile, pero no siempre tienen la oportunidad  ni las ganas de tomar el rol de líder de un grupo y la tercera opción,  incursión transsitada por Juan, la de explorar en el arte, sabiendo que el eje es el movimiento, y dentro del movimiento darle un espacio a la palabra, a las sensaciones y sentimientos dentro del teatro.

Es una pena, que haya habido una única función.  Han pasado 14 años desde que Domínguez no exploraba  el camino de los  unipersonales. En aquel entonces, la coreografía de su trabajo se proponía con un texto en tarjetas que el público leía. Y ahora, quiso  hablar de sí mismo generando un autorretrato de vida, donde en todo momento aflora esa cosa que da título a la obra, “lo que ya no está” “y lo que todavía no está”.  

La representación  fue sin escenografía, no era necesaria. Él sentado en una silla con su notebook, sus lentes y esa barba que deja ver una mirada con un brillo en los ojos muy especial. Jugó con los silencios, contó en un monologo sobre algunos detalles de su vida, acentuó como corresponde la “z” de Dominguez y hasta ahí, podríamos decir que es una obra de teatro, con un monologuista en el escenario. Juan las diferencias que marcó es porque ese monologo interpelaba al público, con preguntas simples, a las cuales los dejo pensando. Cuando decimos preguntas simples, no voy spoilear, pero por ejemplo, invitó al público a que se tome un momento para pensar el registro que tengan sobre el primer recuerdo. ¿Cuál es el primer recuerdo del cual somos conscientes? Cerca del final,  hubo una participación activa de la platea que subió al escenario, momento en el que se logró  amalgamar  la cuarta pared. Por eso recalcó la importancia de la propuesta, por el cambio de paradigma.

 Al finalizar la obra agradeció la realización de su obra a Einstein, Freddy Mercury, al grupo Queen, a Paul Mac Cartney, a sus sobrinas sobre las cuales contó anécdotas, a su madre, a su padre, amigos y muchos más, quienes colaboraron, como él dice, en estar en ese escenario, para tan magistralmente manejar silencios  y diferenciarlos de los otros silencios, los que gritan.


Reseña Diana Decunto  –

consignas.de.radio@gmail.com

 

Análisis de Super Mario Party para nintendo switch.

Por Daniel Alvarez

Por el año 1998 nacía un juego de Mario, que consistía en una fiesta donde se ponían a competir los integrantes del reino champiñón para definir quién es el mejor de todos. Esto no fue más que una excusa para presentarnos un juego para disfrutar en compañía, con minijuegos simples y divertidos. Así sucedían cosas como que el gamer más experimentado podía perder partidas con su hermanito más pequeño, ya que el azar es un factor muy presente. Esto es Mario Party, que ha llegado a la más reciente consola de la Gran N con su edición número 11, con una jugabilidad que nos recuerda a las ediciones más clásicas del juego pero que sabe explotar al máximo las cualidades de la nueva nintendo switch.

Un juego clásico adaptado a las funcionalidades de nintendo switch

Estamos ante un juego que respeta las bases de sus inicios, así nos presenta a varios de los personajes del reino champiñón, unidos para entrar en competencias. Dentro de un tablero, que se avanza casillero a casillero mediante el uso de dados, tiene como finalidad el conseguir estrellas para salir victorioso. También es necesario conseguir monedas para la compra de estrellas y hacer la diferencia en el posicionamiento hacia la victoria , y ahí es donde entran los minijuegos. Son 80 los nuevos minijuegos que están perfectamente adaptados a las funcionalidades de la consola , que sabe aprovechar al máximo el uso de los Joy con y sus sensores de movimiento. A estos controles los podemos manejar como un monopatín, como una sartén, y hasta como un frasco de caramelos que debes sacudir para vaciarlo. De este modo , la nueva edición saca mucho provecho de estas funciones , para entregar minijuegos sumamente divertidos , fáciles y que todos pueden jugarlo.

El azar sigue siendo un factor predominante

Puedes ser el más habilidoso en todos los minijuegos, haberlos ganado a todos , pero no significa que tienes la victoria. Algún paso en falso, o que alguien haya llegado a las estrellas antes que tú, puede ser clave para la derrota a pesar de tus habilidades. A veces puede resultar injusto , pero es uno de los aspectos que amplía la posibilidad de que puedan reunirse tanto los jugadores experimentados y los casuales. Quizá el que gana todos los minijuegos y pierde la partida con el menos hábil , seguramente terminará odiando el juego , pero así son las reglas. Esperemos que no hayan grandes disputas por este motivo, ya quedan avisados.

Trampas, objetos secretos y amigos

El juego de apoco va añadiendo ingredientes para hacer de la partida lo más dinámica posible. Los objetos escondidos, las trampas que pueden hacerte ganar monedas o hacerte perder todo , no es algo nuevo, aunque está bien adaptado a su jugabilidad. Aquí la novedad son las casillas de amigos , en la que puedes ganar uno o más amigos que aportarán su dado en las próximas rondas , esto hace que quien consiga más aliados pueda tener una ventaja sobre el resto. En cuanto a los datos también cabe destacar que con cada personaje puedes usar el dado común (1 al 6) o los dados correspondientes al personaje , que pueden hacerte avanzar muchos más casilleros, o que su resultado sea negativo, queda a la opción del usuario si quiere correr el riesgo para avanzar a su conveniencia.

Partidas ágiles y divertidas

En cuanto al modo party toca cerrar de que se trata de una forma de juego que mantiene la escencia de sus inicios , pero que son los minijuegos las grandes estrellas de la edición. El uso de los Joy con, que ya teniendo la consola hay espacio para dos jugadores asegurados, presenta una jugabilidad para disfrutar en compañía . El juego solo puede utilizarse en modo dock o sobremesa portátil, ya que el uso de los Joy con desacoplados es necesario para que se pueda ejecutar

Torrente de aventuras: Un modo cooperativo que no se le escapa a la diversión

El modo torrente de aventuras es una forma de juego en el que debes coordinar con tus compañeros para ganar en equipo. Los personajes se suben a una canoa y deben remar con los Joy con en busca de globos , que abren minijuegos. La victoria de estos minijuegos nos regalan tiempo para seguir avanzando en el camino para llegar a la meta. Es así como uno debe ponerse de acuerdo en ayudar para ganar todos juntos , así nos da espacio para nuevos minijuegos que funcionan en la misma línea que del modo Party. Quizá el único problema de esta modalidad es que la experiencia se hace un tanto corta , y luego de algunas jugadas resulta repetitiva y se puede llegar a perder el interés ya que no existe la competitividad entre los jugadores.

A todo ritmo: Sigue la música y diviértete

A todo ritmo quizá sea una de las modalidades que el jugador pueda disfrutar en solitario , aunque siempre está la posibilidad de multijugador. Se trata de una experiencia ágil, en el que debes agarrar los controles y jugar al compás de la mejor música de Mario. Con un remix de la melodía del castillo de Bowser, nos da la opción de realizar una partida ágil y que seguro a más de uno le quedará sonando las melodías en la mente. Es un modo sencillo y corto, pero que sirve para ampliar la experiencia del juego.

Mariotlón: Un servicio en línea que sabe a poco

Con la llegada de nintendo switch online, un servicio de pago que te permite jugar en línea, se esperaba algo más sobre esta experiencia. Este modo nos introduce en un coliseo para competir con amigos o con gente del exterior , pero que nos permite jugar solo cuatro minijuegos y el que sume más puntos es el ganador. Solo en eso se queda la experiencia, en algunos minijuegos que generalmente son repetitivo y que sabe a poco respecto a los que nos ha regalado el juego en su conjunto. La interfaz tampoco es buena , cuesta conectarse , además que muchas partidas se pierden cuando un jugador (El que va perdiendo) se desconecta. Resulta una decepción, ya que es un juego desarrollado por nintendo, compañía que nos ha obligado a pagar por un servicio de juego en línea, que durante más de un año ha sido gratuito.

Super Mario party es una de las más hábiles ediciones de la fiesta en el reino champiñón, esto es gracias a las grandes capacidades y funcionalidades que tiene la consola híbrida. Cómo siempre, cabe destacar que es un juego recomendable si tienes con quien compartirlo , ya que no brinda muchas experiencias para disfrutar en solitario y que su modo online sabe a poco. Si tienes amigos con quien jugarlo, las partidas son muy entretenidas y apta para todo el público (Experimentados y poco habilidosos). Así que te recomendamos jugar Super Mario Party para nintendo switch y unirte a esta gran fiesta.

Calificación 8.5/10

Lo mejor:

  • Los minijuegos que están perfectamente adaptados las capacidades de los Joy con y sus controles por movimiento
  • Partidas ágiles y con mucho azar
  • Modo cooperativo que nos adentra a una aventura en el que tienes que ponerte de acuerdo con tus amigos
  • Su calidad gráfica y el diseño artístico que es algo que van mejorando en cada edición
  • La escencia que se mantiene sobre las mejores ediciones de Mario Party

Lo peor:

  • Un modo online que sabe muy a poco
  • La falta de experiencias para un solo jugador
  • Qué el juego no tarda mucho en sentirse repetitivo

Crítica: Matar o morir

Matar o morir (Peppermint) de Pierre Morel con Jennifer Garner. // Por CJ. Colantonio.

FB_IMG_1541769315426.jpg

Para quien le gusta la violencia y en este caso femenina, está invitado a ver algo que en muchas ocasiones te hará reír de lo absurdo, y no me refiero a que las mujeres no sean rudas (no entremos en campo minado), pero de aquí a cargarse a la policía, al FBI, a los narcotraficantes… hay una gran diferencia.  Y no es spoiler, desde el principio sabes que todo esto que va a pasar porque además empieza en un pequeño raconto. Acá la idea es el “cómo”, aunque cuando llega el momento, no te sorprende en absoluto, lento y sin sonido.  A mi modo de ver, tendría que haber sido todo lo contrario.  Rápido, como en un abrir y cerrar de ojos (así se te va la vida); pero no, la combinación de lo peor del cine yanqui (efectista) y lo franchute (extremadamente discursivo); es como ir al McDonald’s y que te den un BigMac pero en una baguete, con las hamburguesas de lado.

Claro, el guionista no era Luc Besson, quien le escribió Taken.  Con decirte que para graficar que una mujer está acostumbrada al dolor, a perder sangre, la protagonista se pone una toallita femenina… un gag de medio pelo que hubiera sido más efectivo usado por un hombre.  Aún no entiendo quien lee estos guiones porque allá en yanquilandia los revisan una y otra vez. Capaz se les cayó una taza de café y quedó aprobado. Con decirte que el título original corresponde al helado que le gustaba a su hija, de menta…

Entiendo que para un director como Pierre Morel, le puede resultar difícil darse cuenta que la protagonista no es Liam Nesson (un ex agente de la CIA y de las Fuerzas Especiales, experto en seguridad y en combate cuerpo a cuerpo), quien derriba todas las paredes, o personas que hagan falta para rescatar a su hija contratiempo y antes que la vendan, pero lo hace para desenmascarar una red de prostitución comandado por Albaneses.  Acá, ella lo hace por venganza, que no es poco y no desenmascara nada, sino que todos sabían, pero policías, jueces, varios estaban comprados y los demás una sarta de inútiles. AH, los narcotraficantes son latinos, aprobados por Trump. ¿Ya lo viste? Yo también. Igual sé que irás, Jennifer sigue buena (me refiero al lomo, pero le falta chimichurri para actuar).

Calificación: 4/10

Crítica: Operación Overlord

Por Daniel Alvarez

Quitemos de lado el haber visto el tráiler anteriormente, porque de ese modo podemos observar los tintes de ciencia ficción que tiene el film dentro de su trasfondo bélico. Viendo los primeros cuarenta minutos de Operación Overlord podemos observar que se trata de una película de acción/ bélica, algo cliché pero aún así entretenida y técnicamente verosimil. El tema es que luego de un determinado momento la trama cambia de rumbo, acercándose a algo más propio de la ciencia ficción : Experimentos nazis, poderes sobrenaturales, resurrección (?).. La cosa funciona en un principio, pero sus excesos la vuelven absurda y bizarra. Seguramente su costado bizarro la hace entretenida, pero a veces se siente que es demasiado lo que te muestran.

La clave para disfrutar este film es comprar estos excesos que te están brindando, es uno de esos casos de películas malas que te entretienen, que causan risa desde lo absurdo, pero si quieres un tratamiento serio, o al menos un poco verosímil, la experiencia será terrible. Podemos encontrar reminiscencias o inspiración en videojuegos, ya que su narrativa está construida como tal. Se trata de un film que clase b que junta muchos elementos, que desde el vamos lo hacen bizarro, quizá le ha faltado algo más de terror a pesar de ser técnicamente grotesca y sangrienta.

Quizá lo que más adolece el film son los personajes principales, todos hechos a forma de caricatura. Tenemos al moralista (y afroamericano), la mujer sometida, el bromista, el despiadado, ah… Y falta el niño. Muchas situaciones entre los personajes están hecha solo para alargar la trama, y podemos notar cierta pesadez, cayendo en algo de nunca acabar.

Operación overlord es un film a cargo del australiano Julius Avery , que logra un trabajo notable a nivel técnico, pero que se deja llevar por los excesos que la trama contiene. Es una película que sigue el curso de un videojuego, que saca su costado más bizarro para engañar al público con su intento de film bélico. Es entretenida, pero si hubiese bajado algunos cambios, sería una cinta híbrida más notable.

Calificación 5.5/10